【2017年終榜】DOPM最喜歡的專輯21到30名

by DOPM

30. The xx - I See You

55fa992b.jpg

《I See You》可說是Jamie XX個人專輯《In Colour》的延續,音色依舊Hype、拍子如常Chill。持續不變的,是他們對於聲音空間的實驗。端看那些極簡留白的片段能帶你飛往何處,從而決斷個人對這張專輯的評價。先行單曲〈On Hold〉非常優秀,但專輯的其他歌曲鮮少能達到它的高度,使得整體的辨識度與耐聽度下落。好在〈Test Me〉穩當內斂地替專輯刻印完美句點,所有凡俗白噪終歸靜寂。 

(By H) 

 

 

 

29. Ride - Weather Diaries

Ride_weather_diaries_artwork_1497268096.jpg

專輯同名單曲〈Weather Diaries〉以Guitar-Ballads融合些許後搖氣味,曲式架構完整到位,是目前個人心目中最好的一首新曲。而帶著Garage Rock色彩的〈Lateral Alice〉,第一時間就讓人與來自Norwich的Shoegaze樂隊Sennen產生聯想,這無疑是Sennen典型的寫歌公式。眾所皆知Sennen的團名即因Ride早期歌曲〈Sennen〉而來,因此這巧合性確實令人莞爾,一時之間時序先後的拼貼似乎產生了動搖。〈Cali〉是另一首個人特別珍愛的曲子,開頭厚實Q彈的Bass搭以Ride招牌式響亮的吉他刷弦,那無疑就是〈Twisterella〉失散多年的孿生版本,青春洋溢得讓人忘記他們已是年近50的大叔。 

(By H) 

 

28. Vice Staples - Big Fish Theory

Vince-Staples-Big-Fish-Theory.jpeg

一個魚缸有多大裡頭的魚就只能長到多大,《Big Fish Theory》講述了美國黑人所身處的環境,那些到處存在的無形天花板以及他們身上無形的標籤限制了他們的發展。與今年其他嘻哈專輯有所不同的是,Vince Staples試圖找到另一種從未嘗試過的節拍、聲音,於是製作人Zack Sekoff前往倫敦取經,將UK garage帶入到他的音樂中,讓舞曲節拍與合成器的黑暗聲響跟專輯主題完美的融合,賦予西岸的嘻哈音樂全新的面貌。他在〈Party People〉唱到:「當那些死亡與崩壞出現在我眼前時,我怎麼能擁有這些美好時光。」這也反映了他在演出時內心的矛盾與掙扎,面對美國當今的政治現況他該沉浸在舞池裡等待末日降臨還是有所行動,他沒有任何答案。 

(By P) 

 

27. B Boys - Dada

b-boys-dada.jpg

從B Boys的音樂可以明顯聽到Fugazi、Minutemen、Minor Threat等美國八零時期的龐克樂隊們的影響,反覆單純的吉他riff,時而唸唱時而嘶吼的唱腔,快慢韻律交錯的鼓與貝斯線,不過沒有像Minutemen有著顯著的放克節奏,以及Fugazi更加生猛不經修飾硬幹到底的唱腔,他們還是維持一種布魯克林藝術青年的感覺,會在音樂中放入存活在大城市中所必須要有的幽默感。

(By P) 

 

 

 

26. Kendrick Lamar - DAMN. 

661e1a935e2eacdd45c05ef618565535e7bed2ad.jpg

《DAMN.》對我來說,是張經過精確計算製作的專輯,而出來的成果也更加 Lamar鞏固了當紅饒舌一哥的地位。只是我自己其實沒有那麼喜歡,原因正是這些曲目給我的感覺像是計算精準過頭的流行嘻哈。不像上一張專輯聽起來的那麼有機,有令人驚喜的改變。這張感覺上和《Good Kid M.A.A.D City》的取向比較像,bangers after bangers, punchlines after punchlines。 

(By F) 

 

 

 

 

25. 傷心欲絕 - 還是偶爾想要偉大 

large_8eedbfe3-cc91-4788-bd0c-68589887ba41.jpg

總算盼到擁有更佳錄音品質作品的傷心欲絕,雖然這或非其死忠粉絲所追尋的。傷心欲絕的歌曲依舊直撞,仍然無從閃躲。許正泰的歌詞卻也總能在一陣荒唐莽撞間,破格扔擲足供傳世的金句。〈生不沈默、長成閉嘴〉無縫接軌〈也許我見不到你了〉,是專輯中最浪漫的組曲;而〈搖滾糾察小隊長〉、〈一整個世代的宿醉〉、〈破了洞的美夢〉,則精準傳達了台北這座城市的流動氣息,是虛無世代對這荒謬人世的深刻嘲諷。某種程度而言,傷心欲絕的歌曲就是屬於台北這座城市的City-Pop。 

(By H) 

 

 

 

24. Fever Ray - Plunge

FeverRay_Plunge_albumart.jpg

當Fever Ray推出第一張專輯時,其實可以聽得出來為什麼Karin Dreijer要另闢蹊徑,讓他那極致黑的實驗電子與The Knife做出區隔。但是今年的第二張,聽起來更像是The Knife上一張專輯《Shaking The Habitual》的延續。她的主題和視覺變得無比詭異,但是電子聲效的安排卻是更加主流,像是〈To The Moon and Back〉就是相當搶耳的單曲。專輯裡揹著左派女性主義的Karin 透過性,政治,暴力等主題顛覆了一切我們所認知的「正常」。

(By F) 

 

 

 

23. Monster Movie - Keep the Voices Distant

MI0004196664.jpg

隨著Slowdive的回歸,吉他手Christian Savill的另一個樂團Monster Movie同樣在今年發行新專輯,除了與創作夥伴Sean Hewson寫出沐浴在吉他噪音中的甜美旋律以外,也召集了Slowdive的貝斯手Nick Chaplin和Air Formation的鼓手James Harrison來壯大節奏組。有別於Slowdive新作所呈現的廣闊無垠的夢境,Monster Movie的《Keep the Voices Distant》顯得日常平實,雖然聽得出製作成本不高,但厚實的音牆掩蓋不了在陣陣噪音中仍然發光的明亮音符。同名歌曲的噪音火力全開,聽起來卻依然輕盈,〈Trapped〉和〈Don’t You Want to Love Us〉像是較為軟性的Ride,〈No More〉則有早期Slowdive的神采。比起其他老瞪鞋團復出的專輯,《Keep the Voices Distant》扭曲的吉他聲響服膺瞪鞋樂風的初衷,定能滿足許多瞪鞋迷的耳朵。 

(By D) 

 

22. Mount Kimbie - Love What Survives

lovewhatsurvives.jpg

Motorik的拍子從微弱的合成器delayed effect和looping的聲響中慢慢出現,隨著曲子漸漸地扭曲變形,如Joy Division般招牌的肥厚低音吉他跟著加入,沒多久整首曲子就淹沒在失真音效的feedback中。從這首〈Four Years and One Day〉開頭曲,Mount Kimbie直接的告訴聽眾這張專輯的主題-英國泡菜搖滾。對於熟悉他們舊作品的人,都知道他們是post-dubstep的先鋒之一,2010推出的《Crooks & Lovers》更是經典作品。做出像這張《Love What Survives》搖滾元素這麼強的專輯,真的讓人相當驚艷。

(By F) 

 

21. Mount Eerie - A Crow Looked at Me

92f1582013383cd1dfa259fa86468a10.1000x1000x1.jpg

「死亡是真實的。」在《A Crow Looked at Me》不時聽到這樣的詞句迴響在專輯中,這也是唱作人Phil Elverum最真實的感受,這張在他的妻子因癌症而死後所譜寫的作品將他在摯愛死後的生活描繪成曲,當然也包括了對她的回憶。這不是一張容易讓人一聽再聽的專輯,因為附著在死亡上的旋律太過於沉重,但也是這樣的沉重讓人可以感受到死亡的真實。即便只用了一把吉他以及極簡的節奏與音效,甚至是重複的旋律,那樣的聲音卻是不失溫度的溫暖,如同在黑夜林中所瞧見的微小火苗,微小卻持續不滅。 

(By P) 

Wolf Parade - Cry Cry Cry

by DOPM
wolfparade-crycrycry-3000.jpg

去年Wolf Parade復出巡迴時一併推出EP《EP4》,可說是非常有誠意,畢竟不是所有重組的樂團都會馬上帶來新作品。現在回頭聆聽《EP4》,發現它就像是今年新專輯《Cry Cry Cry》的前導之作,其中〈Automatic〉、〈Mr. Startup〉等歌曲已經展示出Wolf Parade部分的創作藍圖,《Cry Cry Cry》再加入巡迴過程中所蓄積的能量以及團員這幾年的生命體會,聽起來情緒飽滿又臨場感極佳,讓我不時重溫去年看樂團現場的回憶。

從Wolf Parade於2016年宣佈復出至今,已經發生了許多事情。首先,去年許多搖滾巨星離開了我們,最為大家熟知的應該是David Bowie和Leonard Cohen,在一片惋惜聲之中,搖滾樂迷覺得好像身份認同的部分根基受到動搖。接著便是美國總統川普在大選中獲勝一事,不論政治立場如何,他的政見和選舉結果都顯示出世界上許多重大議題已經朝向令人憂心的方向發展。今年團員們將陸續邁入四十大關(雖然外表可能看不出來),但他們仍覺得與主流價值格格不入,仍然對科技冷感,這些感受在《Cry Cry Cry》當中都有深刻的描寫。

我不喜歡誇大其詞,但第一次聽到歌曲〈Lazarus Online〉的時候感動得熱淚盈眶。雖然許多搖滾歌曲的主題都是關於自殺或輕生的念頭,〈Lazarus Online〉特出的地方在於歌曲完全從他人的角度設想,展現同理心的同時語言又十分詩意。開頭幾句歌詞描述了這首歌的情境:

線上拉撒路
我收到了妳的信
妳的名字是Rebecca,是我的歌迷,妳放棄了自殺念頭
那就好。讓我們抵抗。怒吼對抗黑夜的來臨。

Spencer Krug的歌詞常常引經據典,此處引用Dylan Thomas的詩句也顯得十分巧妙,拉撒路則用來譬喻原本心死的樂迷因為聽到音樂而重新找到活下來的理由。

在他生日那天的烈陽下
妳放逐自己到地球邊境,哭喊著為什麼上天要帶走他
妳寫道,聽我的音樂「就像心上挨了一拳」
我讀到時也不禁落淚

音樂讓我們能同時間體驗相同的情緒,並一起舔舐傷口、一起復原,而對於創作者而言,得知自己的音樂能拯救生命心中亦激動不已。 〈Lazarus Online〉在演奏上切實地傳達了其中濃厚的情感;開頭的鋼琴旋律、中段的吉他與合成器營造出悲傷的氛圍,當Krug唱到已逝者生日時節那段歌詞時,Dan Boeckner的吉他聽起來尤為催淚。曲末團員的合唱象徵樂團與聽者共同經歷了治癒傷痕的過程,之後彼此都會更努力地活下來。

另一首關於生命中重大衝擊的歌是〈Valley Boy〉,熱鬧的副歌容易讓人誤會這是首開心的歌曲,不過實際上卻是要獻給已逝的Leonard Cohen。Krug在歌曲開頭提到一段他個人的回憶,或許世界各地的樂迷在聽聞Cohen的死訊時都有相似的經歷。

廣播不停播送著你的歌曲
討論著你在樓梯上跌倒而不治
你是不是預知到一切事情都將惡化
進展到令你無法承受?

〈Valley Boy〉納入了Cohen的生平軼事和歌詞意象,包括Cohen生前的繆思女神Marianne和他曾皈依佛門一事。作為一個發跡於蒙特婁的樂團,Wolf Parade必然感受到和Leonard Cohen有精神上的聯繫,因此演繹這首歌聽起來格外熱切。Cohen過世的隔天便是美國總統大選, 〈Valley Boy〉歌詞中藉由這項巧合發出一些政治批判:川普當選美國總統、美國各地的槍枝暴力和族群衝突越演越烈。在Dan Boeckner近似於Television歌曲〈Marquee Moon〉的吉他彈奏間,Krug用 One, three, two, and four / South, east, west and north / Summer, water, fall and fire / All has fallen out of order 來比喻原有秩序已崩解。Cohen離開人世,逃離了世界上種種紛擾,化作「一隻電線桿上的鳥」(Bird on the Wire) 並找到了自由,其餘還活著的我們只能靠聆聽他的音樂、讀他的詩作來度過醜陋的塵世生活。

《Cry Cry Cry》專輯的重頭戲在中間的兩首搖滾金曲〈Baby Blue〉和〈Weaponized〉。〈Baby Blue〉以合成器為大宗,由Spencer Krug主唱,滿溢他招牌的豐沛情感,歌詞大概只能用「美麗與毀滅」來總結。Krug與愛人之間的關係趨近病態,對雙方都是自毀的過程,但這段關係在摧毀他的同時又是他的精神支柱,他說什麼都不願抽身。Moonface的歌迷對於「藍色」、「火焰」等頻繁出現在《Julia with Blue Jeans On》和《My Best Human Face》等專輯的意象一定不陌生,且Spencer Krug持續提到蒙特婁,這座城市因為他的歌曲而不朽。貝斯手Dante DeCaro和鼓手 Arlen Thompson在〈Baby Blue〉的表現也特別值得稱道,他們打造的節奏組使歌曲更富戲劇張力。

Dan Boeckner創作的〈Weaponized〉採用較傳統的搖滾樂歌曲架構。開頭的鋼琴爬升相當引人入勝,讓人立刻進入五光十色的虛擬世界中。和〈Baby Blue〉相反,〈Weaponized〉探討的不是情感上的執著而是現今常見的短暫線上戀曲,伴侶可能有多重身份與偽裝,讓人難分虛實,無法判斷是否為真心。不論同不同意他的觀點,歌曲本身節奏明快、吉他獨奏也聽起來很過癮,我可以想像現場觀眾對這首歌的熱烈反應。

身為另一位主腦,Dan Boeckner在《Cry Cry Cry》當中貢獻近一半的曲目,即使他的歌不像Krugs那樣創意十足、天馬行空,但他讓聽眾接受到搖滾樂真誠的魅力。〈You’re Dreaming〉的跳舞節拍極具感染力,把樂團跳動的合成器、漂亮的吉他演奏和鼓點結合成迷人的都會獨立搖滾歌曲。〈Flies on the Sun〉藍調風情的吉他在專輯中很有特色,娓娓道出時光流逝、青春不再,感情走到盡頭的心境,結尾的吉他和細微的鍵盤聲聽來悲傷卻也不過度頹喪。

Boeckner的〈Artificial Life〉及Krug的〈King of Piss and Paper〉在專輯結尾製造了另一波高潮。〈Artificial Life〉以神經質的氣場和對階級分化的尖刻批評來吸引人;Wolf Parade目前的生涯階段讓他們想對社會議題發表看法,而他們也避開了假如向人說教會引起的不悅感。〈Artificial Life〉乍聽之下歡樂、玩世不恭,聽眾能邊跳舞邊消化嚴肅的議題。隨後的〈King of Piss and Paper〉(又指涉現任美國總統)走的則是催情路線,Krug的歌聲和各件樂器表明就是要搖撼人心。當下的社經情勢令Krug疑惑不解,提出各世代的創作者都感到迷惘的問題「藝術家的作品應該關注自身經歷,還是關注社會問題?」

How can you not sing about love?
How can we not sing about ourselves?
How can we, how can we sing about ourselves?
How can we sing, sing about love?

起初Krug先思考個人經驗(「我對宗教的恐懼很陌生 / 也不能宣稱自己能體會酷兒的處境 」 ),然而情勢發展使他無法視而不見,終於瞭解到政治事務與個人經歷是密不可分的。即便「國王」(意指有權勢者)已經磨刀霍霍要殺光大家,Krug和團員會用音樂維持反抗的姿態。

《Cry Cry Cry》是Wolf Parade成團至今整體感最佳的一張專輯。雖然風格並未偏離舊作太多,也沒有〈Grounds for Divorce〉、〈This Heart’s On Fire〉、〈I’ll Believe in Anything〉、〈California Dreaming〉等等這些一鳴驚人的歌,但創作成熟度和表演方式都勝過以往,探討的主題也感動人心。樂團甚至在〈Am I An Alien Here?〉提到Bowie的離去帶給我們的失落。許多不被主流價值認可的人們從Bowie的作品獲得認同感,現在這位另類藝術家已逝,我們該怎麼辦?別擔心。Wolf Parade只是外表看起來很正常,但他們永遠會與我們這些躁動的中年人站在一起,唱出我們的心聲。

by Debby

評分:

再訪東京二手唱片行

by DOPM
37804190314_c46f29c214_o.jpg

個人前往東京買牒的經歷,最早始於08年的Radiohead演唱會之旅。而真正認識Recofan、Disc Union這些大型二手唱片行則是09年開始,當時還是以CD為主要收藏軟體,在Recofan和Disco Union大肆收刮了Mansun的專輯與EP。這幾年因為已建立起黑膠音響系統,個人音樂蒐藏的重心逐步轉往黑膠唱片,也因此會以不同的角度去看待,Disco Union在東京都內各家分店的收藏。

眾所皆知,Disco Union是東京最大的二手唱片連鎖店,光是東京都內就有將近30家分店,幾乎可以滿足各式樂迷的需求。但要在短短數天的旅遊行程中,搜刮到自己心儀、夢寐以求的唱片,自然得更有效率地選擇合適自己樂風、蒐藏重心的店家。以下就依序簡介這次東京唱片行之旅的心得,並且表列各家唱片行購買的專輯:

Recofan Shibuya

這家堪稱全東京藏量最豐的二手唱片行,應當無須我們多做介紹。無論你是何種曲風的愛好者,應當都能在此耗上一整個晚上的時間。店家例行性地有著「購買五張二手專輯以上,每張折抵¥200」的優惠。

Vinyl Risque The Chic ¥1250
Vinyl Chic's Greatest Hits The Chic ¥1250
Vinyl Naughty Boys -Instrumental YMO 550
Vinyl Thriller Michael Jackson 550
Vinyl Media Bahn Live 坂本龍一 2250
Vinyl With the Beatles The Beatles ¥1250
Vinyl A Hard Day's Night The Beatles ¥1750
Vinyl × Multiplies Y.M.O. ¥1250
Vinyl The Platters' Best Album The Platters ¥1250
Vinyl This Is Elvis Elvis Presley ¥1250
CD Metahalf METAFIVE ¥1280
CD METAFIVE METAFIVE 2520
CD Once a Fool 高橋幸宏 520
CD A Ray of Hope 高橋幸宏 300
CD At Mount Zoomer  Wolf Parade ¥1080
CD BTTB 坂本龍一 700
CD Little Buddha 坂本龍一 550

Disc Union 御茶ノ水

御茶ノ水本店位於車站正對面,它大概是Disc Union除了新宿之外的另一重要據點。店內收藏CD/Vinyl比例約3:1,因此較適合以CD為主要收藏對象的樂迷來訪。但畢竟是主要分店之一,黑膠收藏輪替快速,偶爾會有Indie Rock唱片的驚喜。不過整體二手價格在Disc Union各家分店之間,算是與新宿店並列較為高昂的分店,若購買目的只是要補齊收藏庫(例如湊滿披頭全輯之類的),我會建議前往其他分店搜寶較為經濟。

Vinyl Transformmer Lou Reed ¥1550
Vinyl Let it be The Beatles 250
Vinyl Hug of Thunder Broken Social Scene ¥1800
Vinyl A Boy  森田童子 2400
Vinyl Gruppo Musicale 坂本龍一 800
Vinyl Song of Love and Hate Leonard Cohen 950
Vinyl Transformmer Lou Reed ¥1550
Vinyl Let it be The Beatles 250
Vinyl Hug of Thunder Broken Social Scene ¥1800
Vinyl A Boy  森田童子 2400
Vinyl Gruppo Musicale 坂本龍一 800
Vinyl Song of Love and Hate Leonard Cohen 950

Disc Union 神保町

距離御茶ノ水本店不遠,是可以安排同時步行前往的位置。店內空間不大,約只有御茶ノ水本店的1/4。收藏則主要以Vinyl為主,CD/Vinyl比約為1:4。這次在神保町店購買的唱片,幾乎都是於「新到貨」區翻出來的,如此的挖寶模式格外讓人驚喜。最滿意的是買到二手的METAFIVE EP黑膠《METAHALF》,其45rpm的錄音品質,個人認為可以作為數位錄音的黑膠示範之作,立體飽滿、聲音鮮活有力,完全打破個人對於「新發行黑膠大多數皆為衰聲」的刻板印象。另外值得一提的是,David Bowie的《Ziggy Stardust》,其黑膠音質一掃CD乾澀尖薄陰霾,Mick Ronson的電吉他錄製得極為生猛有力,我過往從來不知〈Moonage Daydream〉能如此銷魂。

Vinyl Mr. Tambourine Man Byrds 750
Vinyl METAHALF METAFIVE ¥1800
Vinyl Ziggy Stardust David Bowie ¥1750
Vinyl Time Out Dave Brubeck ¥1250
Vinyl WHAT, ME WORRY? 高橋幸宏 750

Disc Union 池袋

池袋店的藏量與店內空間完全不輸御茶ノ水本店,CD/LP比例也來到幾近完美的1:1,價位遠遠低於水平。最驚人的是這兒的Y.M.O. 專輯黑膠全是破盤價,每張專輯幾乎都低於¥750。對於這兩三年才成為「教授」坂本龍一樂迷的我而言,池袋店簡直是天堂般的存在,是一個得以好好補齊收藏的地方。強烈建議若時間允許,東京唱片行行程絕對要將 Disc Union池袋排入必逛名單。

Vinyl Rock n Roll Animal Lou Reed 750
Vinyl Tommy The Who 550
Vinyl Abbey Road The Beatles ¥1050
Vinyl Congregation Johnny Griffin ¥1250
CD Playin the Orchestra 坂本龍一 475

Disc Union 新宿

Disc Union的分店共有七間之多,多數人會將高達七層樓的本店作為主要目標,但實際上本店雖樓層眾多,但空間狹小,藏量整體而言並不豐富。周遊新宿各家分店的最佳方式,應當是依照個人收藏的軟體媒介來選擇分店:

若想搜刮黑膠部分,那本店旁的「Disk Union新宿Used Rock」四五兩層樓有完整的二手黑膠庫存,分類以80年代作為分水嶺,可依喜好各取所需。喜好若以R&B、Hip Hop、House為主,那就要到對面的「Club Music Shop」選購,而二手CD則主要集中在新宿通り上的Disc Union中古CD分店。

Vinyl Substance Joy Division 3780
CD In YA Mellow Tone 5 V.A. 450
CD In YA Mellow Tone V.A. 350
CD Falliccia Kenmochi Hidefumi 450
CD In YA Mellow Tone 10th anniversary V.A. 1150

Tower Shibuya

基本上到Tower Shibuya的朝聖意義遠高於實質,但因為Mellow Beats/Jazzy Hip Hop的二手唱片太不好找,加上有些待購的「教授」專輯是近幾年的新專輯,幾乎沒有二手貨源的可能性。只能忍痛砸下重金在Tower唱片購買,單單五張專輯就失血1萬2千日幣。而相較於Mellow Beats在台灣鮮少被提及,Tower Shibuya則直接替Nujabes設了一個專櫃(神壇),由此可見日本人對於其音樂的喜愛與珍惜程度。

CD UTAU 坂本龍一
CD Jazz Carnival Think Twice
CD Sincerely Kenichiro Nishihara
CD Compass DJ Okawari
CD A Son of the Sun Uyama Hiroto

by Headphone Youth

The Horrors - V

by DOPM
TheHorrors-V-WebLOW.jpeg

當The Horrors在10年前推出首張專輯《Strange House》時,他們哥德系的裝扮、舞台上瘋狂失序的行為和主唱Faris Badwan浮誇的嘶吼,讓多數樂評以為他們做音樂只是玩票性質,很快也將步上2000年代間諸多後龐克復興樂團的後塵,逐漸從鎂光燈前淡出。沒想到The Horrors的音樂作品卻越來越出色,接連推出冷調異色的《Primary Colours》和浪漫迷離的《Skying》。雖然上一張專輯《Luminous》得到的迴響略遜於以往,但可以聽出他們把玩各類音效的技巧益發成熟,Faris Badwan作為主唱的聲音表現也顯得更有自信。The Horrors在近年來的巡迴演出中,有機會擔任New Order和Depeche Mode的暖場團,原本就善於將各種音樂元素納入自己創作的他們,在新專輯《V》中明顯受到這兩個新浪潮樂團的影響,歌曲中合成器的聲音響亮且多樣,Faris Badwan的歌聲更具感染力,儼然成為繼Dave Gahan以來新一代的黑暗教主。

在《V》正式發行前,The Horrors發表的幾支單曲實已達到今年最強歌曲之列;〈Machine〉強勁的工業化節拍和狂放的音效重現了Depeche Mode九零年代作品(如《Songs of Faith and Devotion》和《Ultra》)的榮光、〈Something to Remember Me By〉是一首光彩四射令人無法抵擋的電音舞曲、〈Weighed Down〉闇黑的氣氛有如讓整個宇宙的重擔壓在肩頭卻仍未屈服。單曲如此優異的情況下,《V》很自然地變成我今年最期待的專輯之一。

在製作人Paul Epworth的協助下,The Horrors離開自行架設錄音室的舒適圈,轉移陣地到Paul Epworth的錄音室製作專輯。有了新環境的刺激加上樂團本身拒絕一直做重複內容的決心,《V》散發出無與倫比的自信:旋律琅琅上口,錄音品質極佳,各色音效竄出帶來驚喜不斷的聲音饗宴。開場曲〈Hologram〉雖然與《Skying》的第一首歌〈Changing the Rain〉有幾分相似,但The Horrors目前寫歌和運用效果的能力比以前整整高出好幾個檔次。〈Press Enter to Exit〉原本是中規中矩的電子搖滾歌曲,歌曲中後段時突然跳脫原本的曲式,宛如電玩遊戲暫時當機一般短暫跳出主要畫面,又返回原始畫面,即使聆聽多次後還是驚嘆於樂團的巧思。

〈Machine〉和〈Ghost〉明顯展現出Depeche Mode的影響,前者像九零年代搖滾時期的DM,後者則採用《Exciter》時期低調幽微的風格,不過《Exciter》中的歌曲沒有任何一首能像〈Ghost〉後半部分扭曲的吉他和Faris Badwan如唸經文一般的唱法一樣帶來強大的情感衝擊。〈Point of No Reply〉部分延續上一張專輯《Luminous》的電音舞曲方向,再加入dream-pop、synth-pop和chillwave的影響,結尾的吉他回授、突然放聲大作的貝斯和飛舞後四散的音效在一個彷彿按下開關的聲響後嘎然而止。

歌詞曾經是The Horrors音樂的弱項,Faris Badwan語意模糊的詞句只能當作歌曲的陪襯。創作《V》時,他在歌詞上煞費苦心,不確定有意還是無意的,《V》當中的歌曲都可以套用到架空的時空背景去理解,尤其是科幻電影。 〈Hologram〉、〈Press Enter to Exit〉、〈Machine〉等歌曲在所謂真實與虛擬世界中擺盪,並懷疑自身的生存意義,從〈Gathering〉以降的歌曲則隱隱有和敵對集團對抗的態勢,也堅持自己一生沒有白活。 在看完《Blade Runner 2049》以後,如果說《V》是Faris Badwan受到電影啟發後的創作,我完全不會懷疑。

《V》的前半部分已經極佳,但後半段的歌曲可能還更勝一籌。〈Weighed Down〉除了排山倒海的黑暗湧流,聲音取樣也饒富趣味,〈Gathering〉可能擁有專輯中數一數二洗腦的旋律,吉他較常出現,不枉The Horrors過去後龐克復興樂團的經歷。〈World Below〉轟鳴的電氣效果宛如全盛時期的Battles,當Faris Badwan唱道 Bright lights overhead 的時候,聽者眼前彷彿真的出現萬丈光芒,張力十足。Faris Badwan的聲音最近似Dave Gahan的時刻就在〈It’s a Good Life〉當中;當然,如果先前的歌曲都在與虛無和命運的操弄對抗,證明自己沒有白活的聲音正需要如此強而有力,Joshua Hayward的吉他從隱約的背景音效到結尾的幾次大刷奏,同樣傾訴了敘事者生命中的掙扎。

初看到《V》曲目時,得知〈Something to Remember Me By〉是最後一首歌感到十分意外,現在則是覺得再適合不過了。不管是專輯中敘事者與某種欺壓他的勢力對戰的情境,或者這首歌MV當中團員用噁心的方法留下自己的生物特徵,《V》所想表達的訊息便是渴望生命活得有意義,渴望被人記得。而有〈Something to Remember Me By〉如此燦爛明亮的歌曲,相信The Horrors已經不必擔心受人遺忘,他們用《V》驕傲地拿下音樂生涯中的一次勝利。

by Debby

評分:
Deep One Perfect Morning © 2012-2025