【2018年終榜】DOPM最喜歡的專輯21到30名

by DOPM

30. Teleman - Family of Aliens

a1063190414_16.jpg

Teleman的第三張專輯《Family of Aliens》初聽時覺得與先前作品差異不大,一樣有略帶笨拙的跳動旋律和模仿Krautrock時期的合成器聲響。不過聽久了覺得這其實是一張很浪漫的專輯,獻給有社交障礙但仍然渴望與人交流的聽眾,樂團寫曲的功力也有所提升。〈Cactus〉的歌詞談到Bear in Heaven專輯中亦會描繪的情景:一個孤獨的人處在狂歡的眾人當中不知如何應對。〈Song for a Seagull〉的高潮迭起讓人想起Future Islands,美好的旋律一聽就難以忘懷。〈Always Dreaming〉、〈Somebody's Island〉、〈Sea of Wine〉都在講述寂寞的人偶然相遇卻不知不覺成為彼此的浮木,故事十分動人。〈Submarine Life〉、〈Twisted Heart〉、〈Fun Destruction〉等歌則提供專輯中最熱鬧歡快的時刻。

(by D)

29. Marissa Nadler - For My Crimes

a1762448735_10.jpg

在前兩張專輯《July》和《Strangers》開拓聲音版圖後,唱作人Marissa Nadler在新專輯《For My Crimes》又回復到簡約的曲風,除了偶爾有些細微的音效,整張專輯幾乎只有吉他伴奏和她的歌聲,歌曲探討婚姻或感情生活中衝突及傷感的片刻。她這次寫的歌旋律極為流暢,像〈I Can't Listen to Gene Clark Anymore〉、〈Lover Release Me〉、〈Dream Dream Big in the Sky〉等若是採用主流的製作方式幾乎可以作為流行唱片發行了。〈Blue Vapor〉是整張專輯編曲最繁複的歌,Nadler的表演方式跳脫出她一貫矜持的形象,緊緊抓住舊情人的形影不願放手。在終曲〈Said Goodbye to That Car〉中,Nadler用送走一台車子比喻結束一段感情,也與她主題傷感的創作暫別,也許下一次她會嘗試較為樂觀的主題。

(by D)

28. Cloud Nothings - Last Building Burning

a0146488465_10.jpg

Cloud Nothings找來Randall Dunn這位擅長製作drone metal的製作人來打造這張《Last Building Burning》,也為他們的音樂帶來前所不同的新氣象,專輯延續他們擅長的post-hardcore曲風外加上更黑暗的氛圍,高速的節奏也讓專輯更加的緊實流暢。單曲〈The Echo of the World〉融合shoegaze曲式的噪音音牆與俐落的節拍相當讓人耳目一新,〈Dissolution〉更是他們至今最長的一首歌曲,長達十分鐘的吉他噪音演繹也是他們音樂上的一大自我突破。

(by G)

27. Aidan Moffat & RM Hubbert - Here Lies the Body

Aidan_Moffat_and_RM_Hubbert_-_Here_Lies_the_Body_600_600.jpeg

前蘇格蘭樂團Arab Strap的主唱Aidan Moffat近年來發行的專輯已印上品質保證標記,這次他與吉他手RM Hubbert合作,在專輯《Here Lies the Body》中訴說一對昔日戀人偶然相遇並在森林裡交歡的故事。Aidan Moffat聰慧的詞作和獨具特色的歌聲令人欣喜,而RM Hubbert表情豐富的吉他彈奏讓這個故事變得極為生動。專輯中也找來不少頂級樂手跨刀,如在開場曲和Aidan Moffat對唱的Siobhan Wilson,John Burgess演奏薩克斯風,和Rachel Grimes (Rachel's) 的鋼琴,讓角色分離時的悵惘或是重聚時的欣喜及幻滅都躍然紙上。

(by D)

26. Robyn – Honey

Robyn-Honey-1537360152-640x640.jpg

瑞典流行歌后Robyn在上一張大作《Body Talk》後沉寂了八年。正在經歷人生低潮時,在夜店裡聽到DJ Koze 的〈XTC〉,想要把這種催眠式的house節拍帶到她的流行歌中,她也在這張新專輯把私人的悲傷情緒轉換成一首又一首舞池金曲。但是這個舞池並不是現在電音趴的舞池,而更像是一個夢境中的舞池,我們可以在那復古溫暖的電子節拍中沉醉。整張專輯聽起來非常流暢,幾乎沒有充數的歌曲,但是從Baby, Forgive Me到Honey這一段更是令人心醉神迷。

(by F)

25. DJ Koze - Knock Knock

fbf51914-a6fd-4d4f-8329-4be672727471.jpg

2018的電子音樂專輯,除了Jon Hopkins、Blood Orange的新作之外,DJ Koze的這張《Knock Knock》也是不容錯過的佳作。吸收眾多音樂養分後吐納而出的《Knock Knock》,其流行、獨立兼具的調性讓人直覺想到Jamie XX的《In Colour》。〈Bonfire〉中sample了Justin Vernon在〈Calgary〉中的歌聲,成為一另類合作的indie-electronic歌曲;而〈Music on My Teeth〉則由José González帶來一段溫潤暖心的老派吉他,滿溢春日暖陽的蓬勃生氣。〈Pick up〉、〈Moving in the Liquid〉、〈See Aliens〉皆是派對場上的必備曲目,而找來Róisín Murphy跨刀獻聲的〈Scratch That〉亦是首極佳的Trip hop作品。

(by H)

24. Deafheaven - Ordinary Corrupt Human Love

R-12238214-1531443938-8543.jpeg.jpg

Deafheaven的音樂一直令人有點摸不著頭緒,歌曲樂器演奏的部分是熟悉的後搖滾、後龐克或瞪鞋風歌,搭上主唱George Clarke的黑金腔顯得非常違和。不過在《Ordinary Corrupt Human》當中,樂團融合多種迥異樂風的能力已十分純熟,每首歌曲都很流暢。歌詞聚焦在扭曲的愛情及犯罪行為,配上不被曲風侷限的演奏和特殊的人聲表現,宛如在觀賞一部實驗電影。〈Honeycomb〉和〈Worthless Animal〉等歌曲奇幻又恢弘的起承轉合大大開拓了獨立音樂聽眾的視野。

(by D)

23. Unknown Mortal Orchestra - Sex & Food

a1670797621_10.jpg

Unknown Mortal Orchestra的第四張專輯《Sex & Food》比前作《Multi-love》更具實驗性且多元,雖然流暢度降低了一些,但〈Major League Chemicals〉、〈American Guilt〉融合了重搖滾和各式聲音取樣的風格還是只有UMO才能駕馭,〈Everyone Acts Crazy Nowadays〉則再次展現了Ruban Nielson寫洗腦泡泡糖音樂來諷喻社會現況的能力。〈Ministry of Alienation〉、〈The Internet of Love (That Way)〉、〈Not in Love We're Just High〉等歌曲聽起來很寂寞,適合在人聲鼎沸的場合戴上抗噪耳機,體會UMO的歌曲將自己與外界隔離的感受。《Sex & Food》並非全輯都易於入耳,不過樂迷一定可以從中找到自己珍愛的片段。

(by D)

22. Nils Frahm - All Melody

a0430751405_10.jpg

為了這張全新大碟,Nils Frahm在柏林施普雷河畔打造了個人專屬的全新錄音室,使得他更能專注於個人所需與喜好地建構理想的專輯。專輯一開端的〈Sunson〉即進入長篇鋪陳,電子音符彈跳的模樣恰與Jon Hopkins今年新作之一〈Neon Pattern Drum〉有著異曲同工之妙;〈My Friend the Forest〉無疑是今年最幽美的曲子之一,宛如走進湖畔仙境般的聲響足以帶走一切俗事煩囂。而早在2014年即以面世的〈All Melody〉、〈#2〉長篇無間隙的呈現方式,則給了這作品一場扎實的時空之旅。

(by H)

21. Grouper – Grid of Points

a0348538330_10.jpg

這張專輯相當短,僅只有22分鐘,聽起來卻感覺更長。因為在Grouper 的音樂世界裡,是與現實世界有點脫離的。樂器上也延續了上一張專輯《Ruins》,只有簡單的鋼琴與和一些音效處理。琴鍵間延伸出的距離穿插了Liz Harris特有空靈如呼吸般的歌聲,營造出她獨特的孤獨音樂場景。極簡的音樂安排反而容易讓人隨著音樂走向自我的內心深處。

(by F)

【2014年終榜】DOPM今年最喜歡的專輯11到20名

by DOPM

20. Gazelle Twin - UNFLESH

如果喜愛Elizabeth Bernholz化名為Gazelle Twin推出的上一張專輯《The Entire City》,《UNFLESH》乍聽之下可能會讓人無法適應,她之前採用的聲響雖怪,都還能構成一幅完整的末世景象,但在《UNFLESH》她甚至懷疑起裝載我們心靈的人類形體。人的身體狀況的確難以掌控,情況不佳時還會進一步阻礙思想。Gazelle Twin丟擲出許多怪異的電子音效和工業噪音,拆解我們對穩定形體的既定印象,歌曲更是毫無保留描繪出形體毀壞的恐怖血腥,〈Exorcise〉、〈Good Death〉等曲子都令人顫慄。頹敗與衰亡是每個生命都無可逃避的結果,《UNFLESH》揭露了種種死亡的方式後,最後也暗示了一絲超脫的可能性。

19. Dean Blunt - Black Metal

初看到專輯名稱及封面,還以為Dean Blunt是一位玩金屬音樂的樂手,再看看專輯曲目所出現的〈50 Cent〉、〈Punk〉以及〈Country〉還真讓人搞不清Dean Blunt再玩什麼把戲,我們花了這麼多的時間去定義音樂的類型,直到親耳聽到才知道是怎麼一回事,在被文字長期的渲染下,既定的印象限制了想像力,原來指涉嘻哈的〈50 Cent〉可以這麼的像英國八零的guitar-pop,原來〈Punk〉可以這麼的饒舌,原來〈Country〉是一連串由Mac電腦按鍵聲與噪音所拼湊出的實驗篇章,那《Black Metal》到底是一張什麼樣風格的專輯?

 

18. Future Islands – Singles

Future Islands加入了英國獨立名廠4AD,在廠牌的各種資源支持下,漸漸的在眾人面前打開知名度,對一些他們的支持者來說,成軍十年的Future Islands理當被更多人給認識,畢竟Samuel T. Herring真的是一位很特別的歌手。《Singles》雖延續他們過往Synth-Pop的風格,但這次的陣容除了原本鍵盤、貝斯的配置外還加入了一位鼓手,讓在節奏上面的表現更加靈活、動感。專輯主要的歌唱旋律給人些許節奏藍調與靈魂樂的感覺,我想這也是他們歌曲所可以觸動聽眾、勾起情緒的原因之一。

17. Jimi Goodwin - Odludek

距離英國曼徹斯特樂隊Doves的上一張專輯已經五年過去了,雖然到現在沒讓樂迷等到另一張新作,但主唱兼貝斯手Jimi Goodwin卻自己完成了一張完整的專輯。Jimi Goodwin製作《Odludek》的方式像是在製作一張瘋狂的混音帶,將他所受到的音樂影響轉化為這張作品,對於喜歡聽變化多一點的樂迷來說能從《Odludek》得到許多樂趣。比起眾多樂團主唱的個人專輯,《Odludek》相較起來算是一張誠意十足的作品。

 

 

 

16. Pink Mountaintops - Get Back

整張《Get Back》圍繞在緬懷青春的主題上,這樣的青春當然是屬於主腦Stephen McBean個人的,從第一首歌〈Ambulance City〉的城市馳騁到最後〈The Last Dance〉的舞池一吻,種種青春記憶在搖滾樂的催化下重新回到腦中,或許只是創作者的私人記憶,但那些感覺卻是你我在青春期中所能體會到的。雖說《Get Back》並沒有上一張專輯《Outside Love》在歌詞上如此具有詩意以及充滿溫情的旋律,但卻是一張充滿年輕能量的專輯,也對Stephen McBean個人的青春,甚至是你我的青春做了一次完整的回顧。

15. Grouper – Ruins

Grouper的音樂一貫地以氣氛為重。不斷地重複的使用同一段唯美旋律,配上些ambient/drone的音效,最後再加上Liz Harris暈沉沉卻又藉慰人心的歌聲,就這樣靜靜的刻劃出一大片朦朧如夢般的soundscape。這張專輯裡許多的背景聲效,像是蟋蟀,青蛙的叫聲,雷雨聲,甚至是微波爐「嗶」的聲音,在這裡並不會顯得突兀。反而更有一種再自然不過的臨場感,我們像是在夜裡與她同在她三年前錄音的葡萄牙小鎮上,回顧著過往情事。

14. Zammuto - Anchor

離開雙人實驗電子組合The Books之後,Nick從Zammuto完整的樂隊編制中找到一個新的方向,不光只是電子聲效與取樣,更在鼓、貝斯、吉他等傳統的搖滾樂器中截取到一種更迷人的韻律,在放客、爵士等樂風的融入下,音樂整體聽起來具有相當美妙的動態感。除了動感充沛的〈IO〉之外,《Anchor》中其他歌曲所呈現的是較為冷冽、沉穩的氣氛。如果在冬季需要一些陽光,〈Need Some Sun〉完全回應了這樣的要求,扎實的低音線醞釀著即將升起的暖陽,Nick口中低吟的旋律與晶瑩透亮的合成聲響終於帶來了一些鵝黃色的溫度。

12. Have a Nice Life - The Unnnatural World

如果首張專輯得到相當成功的評價,那第二專輯對音樂人來說一直是一個很大的考驗,不過Have a Nice Life並沒有在乎那麼多,他們依舊沒有去錄音室錄音的資金,還是靠著Logic Pro等軟體以及手邊所擁有的設備和網路資源在自家錄製完專輯,所以《The Unnatural World》接著延續他們過往粗糙的低傳真風格專輯,承襲後龐克、瞪鞋音樂先鋒的特點為根源,不過他們並不完全相似上述的那些樂團,只取了其中的一點風格上的精華,但Have a Nice Life的旋律更給人一種難以形容的情緒波動,帶來的是焦慮、抑鬱以及緩慢的死亡氣息。

12. Bear in Heaven - Time Is Over One Year Old

新專輯《Time Is Over One Day Old》去除掉《I Love You It’s Cool》繁複的綴飾,雖然引人起舞的節拍還在,這些拍子不是要讓人接收環境中無所不在的刺激,而是引導人在紛雜世界找到安定自己的力量,Bear in Heaven寫的一直都是給內向個性聽眾的舞曲。《Time Is Over One Day Old》的許多歌曲將過往的音樂元素與現今的獨立音樂做了非常有趣的融合,專輯後半段更深入探討人們在繁忙現代社會中的生存恐懼,《Time Is Over One Day Old》能夠引導我們思考在科技主導的世界中個人生存的意義,是一張十分吸引人的作品。

11. The Twilight Sad - Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave

在Paisley Abbey結束為首張專輯《Fourteen Autumns & Fifteen Winters》的最後一場巡演後,蘇格蘭樂團The Twilight Sad如獲新生,回到家鄉完成第四張專輯《Nobody Wants To Be Here And Nobody Wants To Leave》,從中可以聽出樂團已經到達成熟階段。歌曲中的每項樂器安排得恰如其分,合成器的點綴更是美妙,產生昂揚宏偉的氣氛,在流行旋律間,主唱James Graham的歌聲展現出前所未有的自信。主題上,《Nobody Wants To Be Here And Nobody Wants To Leave》寫出對故土又愛又恨的矛盾情緒,聽完這張磅礡之作,或許你會對每天居住的地方所發生的事感到更困惑,或者會有更多的包容。

Grouper - Ruins

by DOPM

因為之前太愛她的經典專輯《Dragging A Dead Deer Up A Hill》,又覺得對她的瞭解太少了,所以去找了她的訪談。意外的發現她也喜歡看塔可夫斯基的電影,但仔細想一想其實也沒那麼意外。就我看來,兩人雖屬不同的藝術領域,但都鑽研於抽象的metaphysics。我記得Chris Marker 曾這樣形容塔可夫斯基:「他的推拉鏡頭 (tracking shot) 已經不再只是純粹的藝術美感,而是一種形而上的表現意識 (metaphysical) 。」在他刻意放慢的鏡頭中,景中的人、事、物看似沒甚麼動靜,但卻讓人不自禁的開始思考畫面背後更遠更深的意涵。當然,對於不願意去想這麼多的人,它只是個很無聊的作品。我想同樣的道理也可以套用在Grouper所做的音樂上。

Grouper的音樂一貫地以氣氛為重。不斷地重複的使用同一段唯美旋律,配上些ambient/drone的音效,最後再加上Liz Harris暈沉沉卻又藉慰人心的歌聲,就這樣靜靜的刻劃出一大片朦朧如夢般的soundscape。我承認那些音樂上的特性可以算是Grouper的美學,但就我個人而言,我認為它同時也是一種音樂形而上的表現意識。那我就拿她的新專輯《Ruins》來做示範說明。

一改往常把吉他和drone音效作為主軸的習慣,這次她選擇了用純鋼琴的方式演奏她自己做的曲子。當然除了開場曲〈Made Of Metal〉和最後一首〈Made Of Air〉以外。〈Made Of Metal〉是長達近兩分鐘的毫無變化的擊鼓聲,拿這樣的曲子作為開頭,意義似乎無他,就是讓不想再聽下去的人趕快切掉。而在接近尾聲的時候,也可以聽到背景有類似換帶的聲音。而第二首歌〈Clearing〉的前奏就趕不及似地出現了。配上優美的鋼琴旋律,既使是在重複,我們可以比以往更清楚地聽懂她在唱些甚麼詞。但仍舊需要特別專心才能聽得明白。

如果說這樣簡約的音樂像是間空蕩蕩的廢墟屋子,那她的歌詞就像屋子裡猶存的破碎物品,牆上凋零的壁紙,相片被抽走的相框,散落一地與枯葉灰塵共處的紙張。雖然可能再也無法拼湊成一張完整的畫面,但也是唯一留下的線索。

也許我本身就很愛聽Erik Satie的曲子,我覺得這張專輯聽起來相當有他的感覺。那種可以把人投入一種沉思自省狀態的感覺。而Grouper在這張專輯做到了一個令人欣慰的變化,就是她能讓自己的歌聲不妨礙到音樂本身所營造出的那氛圍。她巧妙地把她纖弱的歌聲旋律依附在鋼琴鍵盤上,隨著琴聲的高低起伏而發聲。歌聲與音樂沒有把彼此蓋掉,反而相互依賴而合而為一。個人覺得這是件相當不簡單的事,可以在人聲與琴聲中做出這樣均勻的平衡與結合。

我還要特別說這張專輯裡許多的背景聲效,像是蟋蟀,青蛙的叫聲,雷雨聲,甚至是微波爐「嗶」的聲音,在這裡並不會顯得突兀。反而更有一種再自然不過的臨場感,我們像是在夜裡與她同在她三年前錄音的葡萄亞小鎮上,回顧著過往情事。對於逝去的愛情,與其離開現場,Liz Harris卻不斷的流連忘返於這愛情的廢墟上,審視自己過去曾經有過的那份希望,並親眼見它逐漸消失,化為烏有。

如果說Grouper她用中間的六首曲子描繪出她自己心中頹圮的廢墟,那最後一首〈Made Of Air〉十一多分鐘的ambient-drone曲子就像是帶我們走進廢墟的配樂。這首曲子異於專輯裡的其他作品,是將近十年前就已經做出來的音樂。放在新專輯當收尾,是因為她想要回顧她自己的過往,還是單純的因為這曲子充滿電影配樂的效果?我不得而知。我甚至也不知道過去的那段愛,那些希望是否也來自於烏有。

by fuse

Grouper - Dragging A Dead Deer Up A Hill (2008)

by DOPM
在米蘭昆德拉的小說《笑忘書》的最後一章〈邊界〉中,有下面這段文字:
「沒錯,她想活下去,生命給她帶來無限的喜悅,但在此同時,她也很清楚,她的『我想活下去』是由細如蛛網的絲線編織而成的。只要輕輕一動,只要輕如浮塵的一點細微變動,她就會掉到邊界的另一頭,一旦越過邊界,任何事物就不再有意義了:愛情,信念,信仰,歷史通通都會失去意義。」

這可能聽起來很玄,但我在聽 《Dragging A Dead Deer Up A Hill》的時候確實體會到「掉到另一頭」的經驗。幾個禮拜前的晚上,我搭了一台長途客運。因為那陣子我很愛聽Grouper,我馬上開始播放這張專輯。 音樂緩慢響起,帶著一些重複的環境噪音,聽起來像是啟動一座火箭飛向太空。到她的歌唱旋律進場時,我早已降落在她的音樂世界裡,一個與現實完全隔離的世界。當下我就失去了與現實世界的連結。人們聊天的聲音變得靜默、客運外開車的人們不知道要開往何處、電視上播映的影片中的人像剪影,做出的動作看起來毫無目的性。那麼Grouper的世界裡又發生了什麼呢?

什麼也沒有。這是一個荒蕪的世界,語言只能依稀聽見,即使能聽到也不具意義。有時傳來一些美麗的旋律,但它們不足以組成人們能辨認的歌曲。這個世界並不嘗試去把無稽之談說成有意義,或釋出一些隱晦的訊息。訊息只是被生活摧殘殆盡的殘餘物或回音,然後被拋到這個另一頭的世界,不論它們原本是理性、感受或者傳統的音樂形式。而Grouper的音樂一直都屬於另一頭的世界、另一類的生命,你可以稱之為死亡、失去形體、睡眠、無意識、失憶、空洞⋯⋯等等,這些都與生命的相反面有關。不,我短暫脫離現實那瞬間的心裡所感受到的並不是死亡,也不是以上所提的那些現象,而是非常切身地感覺到空無、失去對世界的理解力,當下所有的意義都像流沙般迅速從我的意識消逝。象徵與符號猶如我們呼吸的氧氣,讓我們倚靠來建構意義,能夠哭、笑、忍耐、努力執行關於生活的一切,在那當下這些都從我身上被抽乾。所有的事物因而看起來不但無意義,甚至可笑。昆德拉說的沒錯,分隔現實世界與荒謬世界的不過是一條細線,這條線在生活中被隱藏起來,但不停在移動。

前面提過,這陣子是我的Grouper時期,表示最近我耳際很容易響起她的音樂。我很喜歡在晚上聽Grouper的音樂,通常是在睡覺前。因為我現在都一 個人睡,我在家裡聽她的音樂就不會感受到像在客運上那麼強烈的心境轉換。通常我很容易就進入另一頭的世界──睡眠的世界。但在我醒著的時候 〈Disengaged〉和〈Heavy Water/ I Rather Be Sleeping〉的旋律不斷在我腦中重複播放,就像記憶深處的鬼魂,不論我身在何處都不斷現身糾纏我,從最黑暗的陰影處召喚著我。我覺得這不只是有某幾首歌特別令人念念不忘這麼簡單,讓人隨時隨地心裡都想哼幾句歌詞。Grouper的歌曲和一般的流行歌曲在記憶的運作機制上可能是類似的,都把一些音樂烙印在我們腦海中。然而,流行歌曲會讓我們不斷重複覆誦,Grouper的歌曲則引領我們看到另一道世界的大門,吸引我們離開目前的世界,或進行暫時的休息。這就是《Dragging A Dead Deer Up A Hill》的精妙之處,是一張關於「他者」的專輯。

 Written by fuse

Translated by Debby

Deep One Perfect Morning © 2012-2025