【2021年終榜】DOPM最喜歡的專輯11到20名

by DOPM

20. 拍謝少年 - 歹勢好勢

成軍超過十年的拍謝少年,今年推出第三張專輯《歹勢好勢》,同時也是他們至今最成熟最棒的專輯。有別前兩張專輯,新專輯在不同曲風上的嘗試是令我最驚艷的,因為我未曾想過這些不同搖滾曲風能與台語歌這樣無違的融合。像是和惠婷合唱的〈百百人生〉,那電吉他、貝斯與合成器交織出來的帥度,完全不遜於Depeche Mode。與余佩真合唱的〈踅夜市〉,有著朦朧的dream-pop吉他音牆,更是我們不曾見過如此夢幻的拍謝。關於專輯更多的介紹,可以看看我們的專訪,或是看他們新專輯的音樂解密。聽著這張專輯,拍謝像是在用音樂告訴我們,他們吸收的音樂養分就是來自後龐、英搖、瞪鞋等不同曲風,但是能用台語唱出這些歌更是他們所期待的。

(by F)

19. The Spirit of the Beehive - Entertainment, Death

美國賓州費城樂隊The Spirit of the Beehive的第四張專輯《Entertainment, Death》或許是他們有史以來最大膽的一張專輯,融合了取樣、環境、電子、噪音、低傳真、迷幻搖滾、龐克、夢幻民謠等風格讓人一開始聽了完全摸不著頭緒,但聽久了卻會發現即便是這樣的混亂在《Entertainment, Death》中曲與曲的氛圍聽起來還是帶有一致性,你能夠順著怪異扭曲的聲響從頭一路聽到尾也不會覺得有任何違和感,比起前作《Hypnic Jerks》此張專輯來得更加黑暗,它如同產生一股黑暗的漩渦將人從當下吸入其中,又像是一種存在焦慮過了頭所產生的暈眩。

(by G)

18. Goat Girls - On All Fours

今年DOPM曾介紹南倫敦的音樂新勢力,其中Goat Girl的音樂我認為是其中最平易近人的,她們的音樂納入許多樂風,包括後龐克、Trip-hop、90年代的舞曲等等,也運用很多合成器,旋律不落俗套但又琅琅上口。〈Sad Cowboy〉是今年最優秀的單曲之一,一開始的主副歌由靈動的合成器與短促的吉他打頭陣,接下來的合成器獨奏彷彿呈現出萬千風景。專輯中有許多精彩曲目,包括節奏特殊卻很洗腦的〈Badibaba〉,幾乎算是演奏曲的〈Jazz (In the Supermarket)〉展現出樂團對爵士樂的重新詮釋。Goat Girl擅長用戲謔的角度談論社會上種種令人忿忿不平之事,〈Pest〉寫下大眾對於氣候變遷議題的漠不關心,〈P.T.S.Tea〉描述在大眾運輸上遇到的無禮乘客,〈The Crack〉是關於地球環境破壞嚴重,上層階級因而想往太空發展,這些怪誕又迷人的音樂記錄年輕世代如何面對上一世代因貪婪所留下的沉痾。

(by D)

17. Japanese Breakfast - Jubilee

《Jubilee》是Japanese Breakfast有史以來最流行也是最成熟的專輯,它證明了女主唱Michelle Zauner優秀的創作與歌唱功力,相較過去較為悲傷的詞曲,這張專輯改變了曲調轉換為較為愉悅亮麗的聲音。如歌曲〈Paprika〉取名自日本動畫大師今敏的《盜夢偵探》,運用編曲軟體中的管弦樂器取樣來製作出動畫中大樂隊行進的熱鬧聽感,而Michelle在曲中的歌聲也展現出她的穿透力,明亮又有力,與Wild Nothing合作的〈Be Sweet〉以肥厚的貝斯線為基底,再用復古的八零合成器聲響製作出一首目眩神迷的流行歌。受到富豪買下地下碉堡新聞而寫〈Savage Good Boy〉,Michelle將自己的視角切換成一位男性富人,當世界毀滅時能夠帶著另一位女人跟他一起在地下碉堡生活,體驗累積財富的貪婪能夠做到什麼程度,而這首與低傳真創作人Alex G合作的歌曲也意外的流行且俏皮,原音的低音琴鍵與明亮合成器聲響搭配的微妙編奏相當讓人耳目一新。

(by G)

16. Sons of Kemet - Black to the Future

由倫敦薩克風手Shabaka Hutchings所領銜的Sons of Kemet,如同專輯名稱《Black to the Future》這次帶來強烈的政治訊息,受到George Floyd之死的影響,Shabaka認為這是系統性的問題,必須追根溯源整個黑人的歷史來找尋答案。他們透過實驗爵士讓人穿越了黑人的奴役、解放到未來,給予人們:「黑人從哪兒來,又要從哪裡去」的思考空間。Sons of Kemet將爵士音樂融合了嘻哈、Caribbean Folk、Afrobeat等樂風,給予了這些音樂風格現代的樣貌,將各樂風所代表的歷史意涵重新顯現在當代。

〈Pick Up Your Burning Cross〉激烈的薩克斯風吹奏與饒舌詩唱,聽來如同施展巫術的儀式給予人超乎常人的力量,緊抓住你的耳朵不放,而〈Let The Circle Be Unbroken〉中展現次中音薩克斯風與低音號的完美合奏,加上非洲鼓節奏,以緊湊的交互吹曲,傳達黑人必須團結一致的意志。如果你將專輯中所有的歌名全部一次念出來,它就是一首完整的詩,是一種思考的進程也是一種宣示,我們必須堅強起來去面對自己的歷史,才有力量對抗不公義的世界。

(by G)

15. Shame - Drunk Tank Pink

比起首張專輯桀傲不馴的態度,新作《Drunk Tank Pink》變得更成熟內斂,就如同去年Fontaines D.C.在創作上的轉變一樣,他們在作品中同樣在獲得名氣後重新審視自己,並且跳脫第二張專輯的框架另闢新徑。從單曲〈Snow Day〉我們聽到的截然不同的Shame,在六分鐘內放入複雜的編曲結構、不斷變換的橋段,將心碎的孤寂透過扭曲的雙吉他刷奏與強烈緊湊的鼓拍節奏排山倒海強襲而來,聲音上的表現如同後龐克樂隊Women及其嫡系樂隊工業感的電吉他音色,但又加上龐克音樂原有的能量,不斷的衝刺又緩衝並且挾帶龐然的氣勢,整體呈現出他們音樂中前所未有的深度,使我們大可以把〈Snow Day〉放入兩千年後後龐克新世代的經典歌曲清單裡。

(by G)

14. Low - HEY WHAT

《HEY WHAT》是Low與製作人BJ Burton合作的第三張專輯,從2015年的《Ones and Sixes》開始他們逐步增加實驗電子樂的元素,《HEY WHAT》達到了高峰,許多歌曲的高頻噪音用耳機收聽會刮耳,最適合的聆聽方式是用音響播放。超級電腦逐漸損壞的意象橫跨整張專輯,在比例吃重的噪音中,Alan Sparkhawk和Mimi Parker的美妙和聲時常被推到前方,在一片機械雜訊中提供指引。雖然我還是偏好(相對)比較容易入耳的曲子,如〈All Night〉、〈Hey〉和〈Don't Walk Away〉,但不得不說噪音暴衝的〈Days Like These〉真是神來之筆,後半段的環境音效和團員夫妻的歌聲創造出全輯最美麗的時刻。如果覺得《Hey What》和Low先前的專輯實在差異過大,終曲〈The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)〉有點像會收錄在《Ones and Sixes》的曲目,鼓聲終於短暫出現,歌詞 It must be wearing off 既絕美又悲戚。已經成軍快30年的Low仍然不斷求新求變,很期待他們下一次會帶來什麼樣的作品。

(by D)

13. The War on Drugs - I Don't Live Here Anymore

即便The War on Drugs的上一張專輯《A Deeper Understanding》得到了葛萊美最佳搖滾專輯他們並沒有因此停下腳步,再度以《I Don't Live Here Anymore》展開自我追尋的旅途,此張專輯的歌曲在聲響上比以往更能掌握到節奏與旋律的和諧,更著重在琴鍵聲的轉換上,每一樣樂器跟人聲都給彼此留有空間,你可以很深刻的感受到主唱Adam Granduciel透過歌聲所要表達的情感,即便音樂上受到那些經典搖滾音樂人的影響,Adam在此專輯中想要給人一種舊地重遊的感受依然是無可比擬的,聆聽整張作品就如同一人在冰天雪地的道路上行駛的孤寂,Adam在〈Victim〉這首嘗試重度合成器與電子節奏的歌曲唱著:「或許,我是自己慾望的受害者。」而我們又何嘗不是呢。

(by G)

12. Nick Cave and Warren Ellis - Carnage

有別於往年極度悲傷專輯的新作品,這張專輯的Nick Cave用文字描繪出許多抽象的畫面,並沒有太完整的結構,導致我剛聽的時候,覺得有點混亂一直沒有辦法進入到音樂。但是把它當作是一部由Nick Cave主演的電影原聲帶,聽起來就好像合理多了。宛如新浪潮的實驗電影,沒有合理的劇情,完全意識流的畫面一個接著一個。他一下唱著寶貝不要離開我,下一個畫面他卻對你說:你有種過來的話,我他媽打爆你的臉,然後下一個畫面可能又是一群人在唱聖歌。這張或許不是他最好的專輯,但是真的很少有音樂人像他一樣,經過四十年了,每次出輯,都會讓人好奇這次他又帶來甚麼新音樂。

(by F)

11. Dean Blunt - Black Metal 2

電子嘻哈組合Hyper Williams的前主腦、神秘的英國音樂人Dean Blunt在2014年推出超越曲風限制的專輯《Black Metal》,七年後我們終於等到該專輯的續集《Black Metal 2》。《Black Metal 2》的長度還不到前作《Black Metal》的一半,前作較注重氣氛的營造和旋律流轉,《Black Metal 2》則企圖在最短的時間內達到Dean Blunt期盼的效果,因此可說是他到目前為止最平易近人的作品。開場曲〈VIGIL〉的小提琴聲和慢板的節拍營造出沉重的氣氛,Dean Blunt似乎在訴說一個罪犯與他焦急母親的故事,從上一張《Black Metal》就時常與Dean Blunt合作的女歌手Joanne Robertson此次也參與不少歌曲,她清麗的聲線宛如神啟,為這黑暗的故事投入希望。

(by D)

【2021年終榜】DOPM最喜歡的專輯21到30名

by DOPM

30. Jane Weaver - Flock

英國唱作人Jane Weaver今年的專輯《Flock》一開始對於喜歡聽獨立搖滾或電子的歌迷來說應該算是容易入耳,尤其前三首歌可以歸類為流行歌,一邊做家事一邊播放也不顯突兀,不過細聽後可以發現Jane Weaver對世界和自身困惑不解的疑問。經過Dream pop風格的演奏曲〈Lux〉,〈Modern Reputation〉明顯可以聽到Stereolab的影響,結合了實驗電子聲響、Krautrock節拍和夢幻女聲。同名曲〈Flock〉神秘的編曲與Jane Weaver唯美的歌聲,讓人感到迷醉又不安。專輯後幾首歌變得更為超現實,描寫對一段關係感到厭倦的〈All the Things You Do〉採用了令人焦躁的電子音效和鼓機,〈Pyramid Schemes〉的funk吉他宛如七零年代的搖滾歌曲混搭電子舞曲,終曲〈Solarised〉在充滿電玩風的聲響中鼓吹人們擁抱真實世界,形成有趣的反差,最後引用〈Flock〉的前奏,讓人想再聽一遍專輯,繼續探索其中的未解之謎。

(by D)

29. Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament

Manic Street Preachers樂團本身似乎互斥又共存的特質一直令我著迷,他們在這個思考淺碟的時代持續寫著深奧不討喜的歌詞,同時曲調又琅琅上口老少咸宜,當我以為他們的巔峰已過,今年的新專輯《The Ultra Vivid Lament》又成為樂團繼《This Is My Truth Tell Me Yours》以來的冠軍專輯。身為Manics的長期樂迷,其實無法宣稱《The Ultra Vivid Lament》是石破天驚之作,但其中的歌曲旋律優美、歌詞充滿智慧,即使主題嚴肅仍能鼓舞人心。在Richey James失蹤多年後,樂團仍以〈Still Snowing in Sapporo〉遙想四人組合時的日子。〈Orwellian〉點出現今資訊混亂、不容易分辨實情的社會現象,相當不落窠臼。由於主唱James Dean Bradfield這次主要以鋼琴創作,許多歌曲比過去Manics作品採用更多的鋼琴和合成器,聽起來復古且流暢。

(by D)

28. Pia Fraus - Now You Know It Still Feels The Same

愛沙尼亞的Shoegaze樂隊這次將他們二十年前的首張專輯《Wonder What It's Like》重新錄製成這張《Now You Know It Still Feels The Same》,很少有樂隊會將自己年輕時期不成熟的作品重新雕琢成新的作品,但如同專輯名稱,他們從這些舊歌中找到年輕時期最初對瞪鞋音樂的悸動,有些歌甚至早就不知道該怎麼彈了,他們還是鼓起勇氣重新面對這一切,由於當初歌曲的旋律性就非常好,所以透過現代的錄音技術整體的可聽性提升非常多,聽〈In Mind〉就如同聽Slowdive的〈Alison〉一樣,讓我們再一次體會到什麼是夢幻民謠的極致,讓人猶如迷失在一大團粉紅霧氣裡找不到回家的路。

(by G)

27. Floating Points and Pharoah Sanders - Promises

這兩位傑出的音樂人看似八竿子打不著的組合,但是他們音樂的探索者。Floating Points以電子實驗音樂為主,而Pharoah Sanders早就是實驗爵士的一代宗師。兩者都是我非常喜歡的音樂人,但能聯手做出這張超越曲風框架的作品,只有感恩與讚嘆!對我來說,這是一首長達46分多鐘的曲子。從開頭簡單的七音旋律motif,慢慢地帶著聽者進入一趟通往內心的旅程。我想沒有好好坐下來把整張專輯從頭聽完,是無法領略它以不變為萬變的神奇。Sanders的薩克斯風與不同樂器的交織與轉換,聲響流動的起承轉合,促成樂音與沉寂的絕妙對話。特別是〈Movement 6〉,LSO龐大情感渲染力的交響樂讓人不禁聯想到Henry Gorecki的《Symphony of Sorrowful Songse》,既使音樂悲傷沉重,卻好像也得到了救贖。

(by F)

26. The Besnard Lakes - The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings

主腦Jace Lasek的父親和他景仰的音樂人Prince、Mark Hollis等都在這幾年內相繼過世,引發他在新專輯《The Besnard Lakes Are the Last of the Great Thunderstorm Warnings》中討論生死這深刻難解的問題。熟悉The Besnard Lakes音樂的歌迷在新專輯中依然會聽到他們喜愛的元素,像是充滿回授效果的瞪鞋風吉他、迷幻搖滾的磅礴氣勢、Jace Lasek的誇張假音和Olga Goreas的合唱,不過歌曲的高峰需要更多的時間醞釀,在這講求速成的年代,聆賞這張專輯需要一點耐心,如果原本就喜愛他們先前的專輯,在新作中聆聽各件樂器的微妙音色變化並代入Jace Lasek所寫的情境中仍然是件享受。

(by D)

25. Mogwai - As the Love Continues

今年其實蠻多後搖團出輯,但是魔怪的第十張專輯,依舊是我今年後搖專輯的心頭好。過去這幾年常做電影配樂的他們,也慢慢的把氣氛營造的手法加入情緒堆疊吉他音牆中,開場曲(他們總是喜歡取一些很怪的歌名)就是一個絕佳的例子。新專輯裡還可以聽到爽快的油漬搖滾吉他狂飆,像是〈Ceiling Granny〉,也有像是Daft-Punk得了憂鬱症的曲子〈Fuck Off Money〉。主腦Stuart Braithwaite更是開口唱了主打單曲〈Ritchie Sacramento〉,一首旋律優異的搖滾流行歌。我想只要有愛,魔怪就還會繼續用音樂轟炸我們。

(by F)

24. Alfa Mist - Bring Backs

相較於讓我回味再三的《Antiphon》與《Structuralism》,Alfa Mist今年帶來的新作《Bring Backs》,嚴格來說,並未達到個人期待。這麼說並非全盤否定《Bring Backs》,只是前述的兩座山嶽顯得過於高聳而難以超越。《Bring Backs》依舊恣意流瀉著Alfa Mist對於極簡主義的偏好,Sam Rapley (Tenor-Sax) 於〈Run Outs〉、〈Coasting〉裡吹奏仍足以令我陶醉再三。但不得不說,個人始終認為Alfa今年的最佳單曲,其實是後續收錄在《Two for Mistake》的完整版〈Bumper Cars〉。

(by H)

23. Marissa Nadler - The Path of the Clouds

偏離上張專輯《For My Crimes》時簡約的配樂,Marissa Nadler在《The Path of the Clouds》與Simon Raymonde、Marry Lattimore、Emma Ruth Rundle等客座音樂人合作,樂器組合較為豐富。在疫情期間她吸收了許多奇異的歷史事件,她將這些故事重述並加入自己的感受,寫成專輯中的11首歌。開場曲〈Bessie Did You Make It〉談論新婚夫妻Glen與Bessie Hyde試圖穿越大峽谷的科羅拉多河卻離奇失蹤的事件,她以溫柔的口吻關懷事件中的Bessie是否非自願踏上這段旅程。〈Couldn't Have Done the Killing〉的主題宛如她個人版本的《Murder Ballads》,I'm not your killer anymore 予人許多想像空間,結束時的吉他獨奏也令人驚豔。〈If I Could Breath Underwater〉的特殊的旋律和仙氣飄飄的配樂聽起來實在美麗。Marissa Nadler的聲線一如往常輕柔,偶爾她想傳達的訊息被唯美的音樂所蓋過,不過整體而言《The Path of the Clouds》仍然是一張引人入勝的專輯。

(by D)

22. Black Country, New Road - For the First Time

我們還需要另一張Slint的後搖滾經典專輯《Spiderland》嗎?聽Black Country, New Road的首張專輯《For the First Time》總會想起這個問題,但多聽幾遍此張專輯後答案在是肯定的。他們利用網路上免費的圖像來製造專輯、單曲封面看似跟音樂毫不相關又偷懶,但又顯現出人們在資訊爆炸年代中對真實意義的焦慮,如同〈Sunglasses〉中主唱Isaac Wood歇斯底里所唱的瑣碎字句透露出現代人的存在焦慮,感覺像是一種對自我未來的否定,隨著科技與工業化的急速發展我們隨著時間成為另一種表裡不一的新人類,反覆單一的薩克斯風、小提琴隨著電吉他的刷奏扭曲的轟炸著你的思緒,但在〈Track X〉中又能將器編制的相當細緻,優美又富有空間感,從南倫敦另類音樂場景中打響知名度的他們骨子裡的古怪性格也使得他們成為英國前衛搖滾音樂中的新勢力。

(by G)

21. Dry Cleaning - New Long Leg

英國倫敦樂隊Dry Cleaning在獨立廠牌4AD下發行的首張作品《New Long Leg》是今年最出色的後龐克專輯之一,由知名製作人John Parish製作並在傳奇錄音室Rockfield錄音這也使得將他們強烈的風格顯易的凸顯在這張首發作中,主唱Florence Shaw唸唱的演唱方式初聽像是Kim Gordon在Sonic Youth所唱的歌曲,但又顯得更加冷靜像是一位不帶情感的旁觀者,意識流的描述著周遭的人事物以及鏡中的自己,用那些描述女性外貌的羞辱語言來做為詞句讓它成為一種強而有力的武器,音樂上不得不說《New Long Leg》的貝斯混音得相當大聲,不少歌曲的頭尾都是貝斯獨奏,電吉他也是毫不含蓄的大聲又粗獷但三件式樂器所營造出的空間感又不至於壓過Florence Shaw冷調的唸唱,這樣的聲音讓人想起早期的Wire,在扭曲的噪音與震耳的低音中找到一種宣示與標註自我的方式,讓人聽得相當過癮。

《New Long Leg》在詞句中的描述總是讓人想起英國的種種無關緊要的景象,從街頭到超市,從電視機到洗衣機,對政治的隱喻也相當有趣,〈Strong Feelings〉巧妙的利用因脫歐而被破壞的暗戀之情以及國家藝廊的名畫〈The Ambassadors〉來串起這起政治事件所將帶來得後果。雖然Dry Cleaning埋葬了旋律性,但也透過節奏、噪音、話語來解放了抑鬱的日常。

(by G)

Delays - Faded Seaside Glamour (2004)

by DOPM

偶然聽音樂電台隨機撥放的音樂時,忽然被一陣清亮的開場吸引,於是放下手邊的工作,立刻查詢歌手與專輯資訊。點開專輯《Faded Seaside Glamour》,一首一首聽下來,只有不斷重播,沒有快轉。感謝Radio Paradise,又幫我找出了好音樂。

Delays是成立於南安普頓的英搖團,在2004年推出了第一張專輯《Faded Seaside Glamour》。主唱清澈陰柔的假音一會兒編造閃亮溫馨,接下來轉回真音,嘶吼陰暗側面,揪著聽眾一起體驗少年情感的豐富、驟變與不定。Delays在這張專輯呈現的曲風大抵明亮流暢,旋律帶有些憂鬱奇息。許多樂團的第一張專輯都是這樣的風格,或許可以稱為青春氣息。隔了二十年才發現這張專輯,聽著聽著不禁感到一點懷舊起來。傾入靈魂的歌曲真的有帶人穿梭時光的魔力。

〈Wanderlust〉是專輯第一首歌,當時音樂電台就是放這首歌。清脆的電子音打著節奏,電吉他隨即拉開序幕,主唱溫柔問著:你是否傾聽是什麼敲擊你靈魂?接著下一句嚴厲指控:不,你沒有。短短幾秒,完美呈現Delays音樂裡的張力。一會乞求愛人聆聽今夜此時的音樂,一邊抱怨對方心不在焉,只能跟著悠揚的旋律持續迷走。

專輯裡有幾首快歌,標準乎告青春無敵的歡樂情歌,諸如〈Nearer Than Heaven〉、〈Long Time Coming〉、〈Hey Girl〉,或者有點灰暗的〈You Wear the Sun〉,都非常適合青春偶像劇主題曲,也都曾經登上暢銷金曲。但我卻更喜歡慢歌,因為主唱絲質般的聲音更適合表達幽微的情緒,像是〈No Ending〉,甚至在〈There's Water Here〉,只有簡單的伴奏,讓主唱用剛柔多變的嗓音將曲折的譬喻極致演繹。

歷經種種情懷,來到專輯最後一首歌〈On〉, Delays選擇了歡愉前進的步調,簡單的三句歌詞,靠著編曲與和音不停變化,帶著我們On and On and On繼續前行。這首可愛的歌曲雖然簡短,卻非常耐聽,因為他們的聲音實在太甜美了。

by Derderboy

The Spirit of the Beehive - Entertainment, Death

by DOPM

美國賓州費城樂隊The Spirit of the Beehive的第四張專輯《Entertainment, Death》或許是他們有史以來最大膽的一張專輯,融合了取樣、環境、電子、噪音、低傳真、迷幻搖滾、龐克、夢幻民謠等風格讓人一開始聽了完全摸不著頭緒,但聽久了卻會發現即便是這樣的混亂在《Entertainment, Death》中曲與曲的氛圍聽起來還是帶有一致性,你能夠順著怪異扭曲的聲響從頭一路聽到尾也不會覺得有任何違和感,比起前作《Hypnic Jerks》此張專輯來得更加黑暗,它如同產生一股黑暗的漩渦將人從當下吸入其中,又像是一種存在焦慮過了頭所產生的暈眩。

開場〈Entertainment〉前段的噪音宣示著這張專輯將是一場噩夢清醒過後的心有餘悸,畢竟專輯名稱的靈感來自他們巡迴演出時在高速公路上遇到輪胎突然爆胎後的驚恐,一種徘迴在死亡邊緣的驚悚感,主腦Zack Schwartz也說道這是他們與Ride巡迴後遇到爆胎事件後所寫的歌曲,雖然他當下在腦海中已經想像他們在事故中身亡,但這驚恐卻也成為完成這張專輯的動能。

強烈電子節奏的〈There's Nothing You Can't Do〉取樣了不少Youtube上的商業廣告段落,像是,嗯,肥皂的廣告,前段貝斯手Rivka Ravede魅惑的女聲旋律與聽似走調的吉他Riff反倒成為相當迷人的音景,曲末Zack加入的Emo嘶吼突兀的讓人從迷離的旋律中驚醒過來,南轅北轍的段落卻兼具了異色的美感跟原始的爆發力。

〈Wrong Circle〉、〈Give Your Life Up To Me〉就像是Panda Bear遇上Alex G,扭曲的合成器聲響與低傳真民謠使用原音樂器與粗糙錄製嗓音的製作方式,然而〈Bad Son〉就像是Flying Lotus客串在Alex G的歌曲中,奇想般的混音方式,斷裂的聲音就像波光般傳進你的耳內,Zack說這首歌應該是他所寫過最私密的歌曲,寫他錯過了外婆的葬禮、家族的人對他完全不了解等,或許是樂隊的歌詞比較偏向意識流鮮少具體描述事件,也讓這首歌顯得與眾不同。

稍微放慢步調的〈Rapid & Complete Recovery〉帶有在科幻電影中人造海灘上的漫步感,唱著一段即將要結束的感情,聽起來猶如一段人造人間的戀情,在零與一思維的抉擇中做情感上的掙扎,斷裂的合成器與木吉他聲響此起彼落。接續的〈The Server Is Immersed〉帶有大量回響效果的電吉他旋律又在意想不到的地方突如轉為破音炸響,歌曲描述當今的生活人們脫離不了各種伺服器,他們就像是黑盒子每個都藏著秘密來處理大量的資料,無時無刻的掌握你的行蹤動向,想像在一個高度科技化的社會,我們必須靠鎮定劑才能暫時逃離被掌控的焦慮。

Zack將他的迷幻藥經驗寫成〈Wake Up In Rotation〉,當他把手放在口袋時,他的手感覺就像是一路伸到了腳趾頭,整首歌就像是六零年代的披頭四回到現今與Deerhunter一同在台上演出,流行又迷幻的旋律重現一段年少時期扭曲的旅程,一開始Rivka並不喜歡這首歌,但在歌曲後段她還是幫忙了合唱的部分帶來很不一樣的色彩。

看似惡搞的歌名〈I Suck The Devil's Cock〉卻也是現實的無奈,在娛樂產業如果想要成功還是得靠商業化的幫助,要在怎麼樣拿捏尺度才不會讓自己出賣靈魂給惡魔對一組堅持自己創作又想以此維生的樂團來說是一件相當難抉擇的事,電玩般的聲響與鼓機節奏給人一種進到遊樂園的感覺,如同封面人們徘迴在樂園中的惡魔大口前,曲子節奏的不斷變換給人一種乘坐雲霄飛車的感覺。

呼應專輯名稱《Entertainment, Death》,頭曲是〈Entertainment〉終曲是〈Death〉,專輯並不會給人頭重腳輕的感覺,必須要從頭聽到尾才有聽完的感覺,不得不佩服The Spirit of the Beehive這次在製作上的巧思,當中混雜的編曲或許很難讓人捉摸,但在扭扭曲曲的聲音與變速的節奏中還是具有一定的旋律性,說這張專輯是他們最有創造力的作品是一點也不誇張。

by guan

bloodthirsty butchers - youth(青春)(2013)

by DOPM

《youth(青春)》是bloodthirsty butchers(嗜血屠夫)的最後一張專輯卻也是我第一張認識他們的專輯,可以說是相見恨晚,聆聽bloodthirsty butchers就像是一趟從現在慢慢倒回到過去的旅程,看了紀錄片《kocorono》看著他們從創團至今的各個階段,一路上在堅持理念與現實的掙扎從來就沒有少過,到了《youth(青春)》還是一樣用大聲的吉他與真摯的吼唱來讓人進入到嗜血屠夫的世界。相較於他們之前的作品,這張「遺作」有著一定的旋律性又不失他們先前具有爆發力的特色,會說是「遺作」是因為《youth(青春)》在主唱吉村秀樹於2013年5月因心臟衰竭過世後同年11月才發行的作品,但當你聽這張作品時並不會發現他有任何的異狀,只能說一切都來得太過突然,不過當你仔細聽他在第一首〈レクイエム〉(鎮魂曲)所唱的:「人死後消失在這裡後,他又會去哪裡呢?」這關於死亡的質問的巧合,不經讓人覺得他現在已經知道這個問題的答案了。

「如果你想哭就大聲哭吧!如果你想笑就不要害怕。」吉村秀樹又在〈鎮魂曲〉這樣唱,想到紀錄片《跟著奈良美智去旅行》的奈良美智在作畫時大聲聽著嗜血屠夫,隱約可以體會到那種想哭哭不出來只能透過繪畫來表達心境的心情,內斂的人有時候需要聽很大聲的音樂來反射出他深藏內心無法向眾人述說的痛苦。聽第三曲〈デストロイヤー〉(破壞者)時總覺得田渕ひさ子有加入嗜血屠夫是世界上最美好的事之一,她與吉村秀樹的雙電吉他組合,大大增大了歌曲的空間感與變化性,她的合聲也柔和了樂隊原本的剛性,吉村秀樹唱著:「如果悲傷的話就朝著黃昏直直跑去吧!」整首歌都在描繪一種向陽狂奔的意象,即使永遠追逐不到也要用盡全力去跑。

他們用吉他噪音與殘響打造出〈サイダー〉(蘋果酒)這首沉浸在回憶中的憂愁,層層堆疊出的噪音就像是酒中的氣泡不斷冒出又消失,彷彿透過酒精才能暫時逃離這個困境。純演奏曲〈Techno! chidoriashi〉展現了各個團員們的技法,不管是小松正宏的兼具力道與速度感的鼓點還是射守矢雄的貝斯線都相當精彩,吉村秀樹與田渕ひさ子如雷電風暴般的電吉他刷奏更是令人沉醉。在〈Goth〉中吉村切換成鬼魂的視角,在外飄盪無家可歸能感受孤寂的痛苦,但他唱著在狂風與雷鳴下也不要讓身軀顫抖,要帶著所有的思緒繼續飛行在這受到汙染的天空,即使被上天嘲笑也要覺得這一點都沒有什麼大不了的。

〈ハレルヤ〉(哈利路亞)是專輯中最精采的曲子之一,大小鼓連拍與鈸響和金屬撞擊般銳利的電吉他聲響完美的交疊互補在一起,如同吉村在歌詞中描述的:「那是種只會發生在瘋狂的和絃中才會有的節拍。」曲中吉村與田渕ひさ子的合唱總麼能讓人不感動,想大聲唱就唱出來的幹勁就是這麼振奮人心。〈youth パラレルなユニゾン〉吉村回憶起青春的苦澀,在承受痛苦時他依然能夠笑著,在搖晃與潮濕的記憶裡放下那些無謂的自尊,捧著心不知道要朝向哪裡走去,自己像是秋季掉落在地上的枯葉,等待漫長冬季結束後在綠意中重生。

即便樂隊的歷程到了最後,《youth(青春)》依然能展現出bloodthirsty butchers全新的爆發力與能量,每有一首歌曲是冷場的,整張專輯帶著一股在痛苦與悲傷中也要堅強下去的共感,從吉村秀樹的詩詞中,他用淺顯的詞句讓人類情感的起伏與自然環境的變化形成對比,描繪出生命在這世界中所要承受與不能承受的限度,沒有方向也是一種方向,只要跟隨著自己的心走就可以了,每當我回過頭聽起嗜血屠夫都像是在向吉村致敬,感謝他從頭到尾都沒有放棄,一直堅持做自己的音樂到人生的盡頭。

by guan

Deep One Perfect Morning © 2012-2025