【2023年終榜】DOPM最喜歡的專輯11到20名

by DOPM

20. The Coral - Sea Of Mirrors

The Coral的《Sea of Mirrors》讓我想起Fleet Foxes的專輯《Shore》,都是在秋天即將到來,對音樂的感受特別敏銳的時候發行,從〈Cycles of the Seasons〉開始就能聽到由The High Llamas主腦Sean O'Hagan所策劃的精緻弦樂,呈現出人剛察覺到季節變化時的驚喜感受,單曲〈Wild Bird〉質樸又充滿生命力。

《Sea of Mirrors》其實有個貫穿全輯的主題——製作一部低成本的西部電影,但忽略這個主題也不影響聆賞樂趣。比起前作《Coral Island》,這張專輯的曲風種類較少,每首歌的節奏也都類似,初聽時可能會略顯枯燥,幸好重複聆聽後那些優美的旋律還是印在心底,專輯中段的〈North Wind〉流暢的吉他撥弦彷彿一陣清風襲來,乘載了悲喜交集的回憶。〈Dream River〉結合團員的和聲及如夢似幻的樂器鳴奏,模糊了現實與想像的邊界,The Coral又成功用一張專輯創造出充滿奇觀的世界。

(by D)

19. Depeche Mode - Momento Mori

經過COVID-19疫情和Fletch的辭世,《Mememto Mori》沒有前一張專輯《Spirit》對時局的憤怒指控,反而讓人覺得Martin與Dave找到了共識要延續Depeche Mode的音樂傳奇,即便主題黑暗,專輯聽起來卻沉穩且溫暖。

第一支單曲〈Ghost Again〉傳達出「這就是Depeche Mode」的宣言,歌曲起承轉合的方式不脫〈Enjoy the Silence〉的公式,整首歌製作精良、Dave的演唱掌握得恰如其分,且旋律極度洗腦,不過個人認為這首歌過於打安全牌了一點。Psychedelic Furs的Richard Butler被列為〈Ghost Again〉的共同創作者,他也和Martin一起寫了另外三首歌〈Don't Say You Love Me〉、〈My Favourite Stanger〉以及〈Caroline's Monkey〉,這幾首歌依然有Depeche Mode過去作品的影子,但Martin與團員以外的人合作還是激盪出更多的火花,使這幾首歌成為專輯的亮點。

18. Young Fathers - Heavy Heavy

Young Fathers製作音樂的方式是把所有各式各樣的靈感都集結起來,不論它們彼此之間有多殊異,這也讓樂團的音樂難以被定義。這次樂團更加凸顯他們多元奔放的創作方式,甚至在錄音室貼滿國家地理頻道〈Through the Lens〉節目的相片,在每天的演奏與歌唱過程中營造出慶典般的環境。

《Heavy Heavy》也受團員Alloysious Massaquoi和Kayus Bankole的非洲血緣影響,〈Ululation〉的歌詞就是以奈及利亞的約魯巴語寫成。在每首歌都只長三分鐘左右的情況下,Young Fathers融入了流行歌的旋律、多變的節奏、靈魂樂和實驗元素,達成在三十多分鐘的短促專輯中加入如此多樣的元素而不顯混亂的艱鉅任務。雖然歌曲主題是關於種族歧視或警察暴力等沉重議題,Young Fathers鼓勵聽眾昂首闊步堅強面對,《Heavy Heavy》記錄下一場獨一無二對生命的禮讚。

(by D)

17. Ulrika Spacek - Compact Trauma

倫敦樂團Ulrika Spacek在睽違五年後發行第三張專輯《Compact Trauma》,經歷團員間的爭端和疫情等種種困難後推出,《Compact Trauma》變得更明確專注,開場曲〈The Sheer Drop〉的吉他彈奏讓人想起Deerhunter,整首歌的蜿蜒曲折象徵了樂團這幾年走過的冤枉路。

樂團善於融合多種不同曲風,〈Accidental Momentary Blur〉稍微融入一點Sonic Youth的噪音,又回到後龐克的範疇。〈It Will Come Sometime〉結合Preoccupations的間奏和類似Deerhunter的副歌,配上主腦Rhys Edwards著重視覺描述的歌詞「如燈泡般腫脹的肝臟」,展現出樂團除了海納百川以外,也有獨創性。〈Stuck At Door〉接近11分鐘,是樂團至今最成熟繁複的創作,不論樂團未來還能走多遠,他們在《Compact Trauma》所投注的心血讓這張專輯進入2023年的佳作之列。

(by D)

16. Deeper - Careful!

《Careful!》是Deeper第一張在美國獨立音樂廠牌Sub Pop發行的專輯,相較於前一張專輯《Auto-Pain》可以聽得出來他們使用了更多的合成器讓曲子更有電子感但又不至於使用的太過於過頭,比較多是堆疊出樂曲的層次感,填補三件式樂器留下的空白處。Deeper其實是一個很David Bowie感的後龐克樂隊,《Careful!》更是聽得出對Bowie柏林三部曲的狂熱,從冷調機械性的節奏到實驗性的電子聲響一次囊括,偶爾再來個80復古的合成器旋律,讓你以為你其實在聽The Cure但突然下一秒樂音又變得很DIIV那種流暢明亮的吉他旋律。

《Careful!》雖然有點薄弱的旋律性不容易給人產生印象深刻的記憶點,但在韻律與節拍的著重上算是下了不少功夫,不管是在節奏的編排還是在聲響的呈現都能讓人聽到他們尋找新方向的渴望。

(by G)

15. shame - Food for Worms

《Food for Worms》找來知名製作人Flood操刀,放大了shame這張錄音室專輯的現場感,用開闊的音場重現他們現場演出的能量,從大合唱到狂飆的樂器演奏,他們讓原始的吉他與貝斯破音不經修飾的從音箱不斷串出,主唱Charlie Steen狂野的龐克唱腔如同Public Image Ltd時期的John Lydon,在慢歌中又能展現出赤裸的情感,shame厲害的地方就在於他們能夠縮放自如的將情緒釋放在不同的節奏上,《Food for Worms》很多是唱著人跟人之間的情誼,有時能夠互助,有時又無能為力,對比過往,又有多少人改變了,我們除了感傷過去消逝的美好,還是只能放下過去獨自繼續往前走。

(by G)

14. Unknown Mortal Orchestra - V

由於是睽違五年的新專輯,Unknown Mortal Orchestra把第五張專輯《V》定位為雙專輯,總長度約一小時,其中的歌曲大多是在新冠疫情爆發的數年間創作的,對於封城期間受困的感受近年推出的不少音樂專輯都已討論許多,Unknown Mortal Orchestra反其道而行,想創作一張愉悅歡樂的專輯來驅散疫情時的愁雲慘霧,重現Ruban Nielsen和哥哥Kody的父母數十年前擔任度假飯店樂手時所演奏的音樂。然而現實情況遠比規劃的還要複雜,兩兄弟的舅舅被診斷罹患重病,讓悲傷情緒無可避免地滲入《V》的歌曲中,Ruban Nielsen受訪時表示家族經歷中不論是好事或壞事都造就了現在的自己, 如果新專輯能夠傳達這種悲喜交集的訊息,就算成功了。

開場曲〈The Garden〉的鍵琴與Unknown Mortal Orchestra獨具特色的吉他音色營造出異國情調,歌詞似乎在描述花園中生氣勃勃的生態系,歌曲後半段彷彿信手捻來的吉他獨奏讓人擺脫倦怠狀態,重拾對生命的熱情。

13. Blonde Redhead - Sit Down For Dinner

距離Blonde Redhead上次出輯已經過了九年,《Sit Down For Dinner》讓他們重新贏得樂迷的心,專輯名稱「坐下來吃晚餐」描繪出與親友相聚的溫馨時刻,也代表樂團超過三十年生涯中團員彼此深厚的情誼。這張專輯比起他們先前的作品顯得溫暖而精巧,低調的鼓聲和效果器讓人能靜下心沉浸在樂音中,同時歌曲旋律又琅琅上口。歌曲的編排極佳,〈Sit Down For Dinner Pt. 1〉、〈Sit Down For Dinner Pt. 2〉到〈I Thought You Should Know〉一系列曲目營造出沉浸的聆聽體驗,捕捉到憂鬱又美麗的氣氛,聽到最後,〈Via Savoma〉的鋼琴聲和Kazu Makino空靈的唱腔彷彿柔軟的毯子包裹住聽眾,讓人覺得溫暖而療癒。

(by D)

12. Algiers - Shook

Algiers的第四張專輯《Shook》是他們至今最有野心之作,專輯的客座樂手名單洋洋灑灑,將近一小時的專輯長度與宏大的世界觀,歌曲融入多樣元素,視曲風分界為無物,讓這張專輯雖然進入門檻極高卻不得不令人折服。

專輯大略可以分成三個段落,Matthew Tong的鼓聲是前半段的亮點,〈Everything Shatters〉帶大家進入樂團的故鄉Atlanta街頭暴力場景,到〈Irreversible Damage〉激烈的抗爭畫面,再到很有他先前樂團Bloc Party氣質的後龐克曲子〈73%〉,每分每秒都令人屏息。中段的〈Cleanse Your Guilt Here 〉和〈Out Of Style Tragedy〉歌曲進行到一半都發生出人意表的轉折,展現出Algiers勇於實驗的樣貌。後半段有Future Islands主唱Samuel T. Herring參與的歌曲〈I Can’t Stand It〉充滿感染力,〈Green Iris〉從福音歌曲轉成搖滾的安排,能像主唱Franklin J. Fisher如此嫻熟掌握的人實在少見。據說Algiers在發行《Shook》前面臨解散的壓力,但在這張專輯中他們奮力抵抗了失敗的洪流,希望他們戰勝危機後能繼續帶來發人深省又厲害的作品。

(by D)

11. The American Analog Set - For Forever

看到The American Analog Set發行新專輯的驚訝程度大概只僅次於Drop Nineteens,距離他們上一張專輯《Set Free》已經過了18年,這段期間人們的生活方式已經發生劇烈改變,獨立搖滾也不像2000年代初期還有一定的文化影響力。

經過光陰洗禮,The American Analog Set的音樂比起之前的低調幽微稍微變得憤世嫉俗了一些,不和諧的吉他和渾厚的貝斯開啟了〈Camps Don’t Count〉這首歌,Andrew Kenny的歌詞隱晦,似乎指涉現代社會中人們難尋找認同的現象,〈Scream For Vengeance〉大概是The American Analog Set能展現衝突的最大程度了,挾帶惡意的貝斯與迴盪的吉他和弦彷彿處於交戰狀態,〈Konika And Maliko〉是一首充滿詩意的美妙歌曲。同名曲〈For Forever〉誦經般的開頭似乎預告意外即將發生,某些吉他橋段有Low的影子,Andrew Kenny重複呼喊Ooh my god, it's coming on充滿末世的絕望感。《For Forever》保留了樂團極簡的聲響配置和Motorik節拍,同時又變得入世了些,希望這張專輯能開啟樂團生涯新的篇章。

(by D)

【2021年終榜】DOPM最喜歡的專輯11到20名

by DOPM

20. 拍謝少年 - 歹勢好勢

成軍超過十年的拍謝少年,今年推出第三張專輯《歹勢好勢》,同時也是他們至今最成熟最棒的專輯。有別前兩張專輯,新專輯在不同曲風上的嘗試是令我最驚艷的,因為我未曾想過這些不同搖滾曲風能與台語歌這樣無違的融合。像是和惠婷合唱的〈百百人生〉,那電吉他、貝斯與合成器交織出來的帥度,完全不遜於Depeche Mode。與余佩真合唱的〈踅夜市〉,有著朦朧的dream-pop吉他音牆,更是我們不曾見過如此夢幻的拍謝。關於專輯更多的介紹,可以看看我們的專訪,或是看他們新專輯的音樂解密。聽著這張專輯,拍謝像是在用音樂告訴我們,他們吸收的音樂養分就是來自後龐、英搖、瞪鞋等不同曲風,但是能用台語唱出這些歌更是他們所期待的。

(by F)

19. The Spirit of the Beehive - Entertainment, Death

美國賓州費城樂隊The Spirit of the Beehive的第四張專輯《Entertainment, Death》或許是他們有史以來最大膽的一張專輯,融合了取樣、環境、電子、噪音、低傳真、迷幻搖滾、龐克、夢幻民謠等風格讓人一開始聽了完全摸不著頭緒,但聽久了卻會發現即便是這樣的混亂在《Entertainment, Death》中曲與曲的氛圍聽起來還是帶有一致性,你能夠順著怪異扭曲的聲響從頭一路聽到尾也不會覺得有任何違和感,比起前作《Hypnic Jerks》此張專輯來得更加黑暗,它如同產生一股黑暗的漩渦將人從當下吸入其中,又像是一種存在焦慮過了頭所產生的暈眩。

(by G)

18. Goat Girls - On All Fours

今年DOPM曾介紹南倫敦的音樂新勢力,其中Goat Girl的音樂我認為是其中最平易近人的,她們的音樂納入許多樂風,包括後龐克、Trip-hop、90年代的舞曲等等,也運用很多合成器,旋律不落俗套但又琅琅上口。〈Sad Cowboy〉是今年最優秀的單曲之一,一開始的主副歌由靈動的合成器與短促的吉他打頭陣,接下來的合成器獨奏彷彿呈現出萬千風景。專輯中有許多精彩曲目,包括節奏特殊卻很洗腦的〈Badibaba〉,幾乎算是演奏曲的〈Jazz (In the Supermarket)〉展現出樂團對爵士樂的重新詮釋。Goat Girl擅長用戲謔的角度談論社會上種種令人忿忿不平之事,〈Pest〉寫下大眾對於氣候變遷議題的漠不關心,〈P.T.S.Tea〉描述在大眾運輸上遇到的無禮乘客,〈The Crack〉是關於地球環境破壞嚴重,上層階級因而想往太空發展,這些怪誕又迷人的音樂記錄年輕世代如何面對上一世代因貪婪所留下的沉痾。

(by D)

17. Japanese Breakfast - Jubilee

《Jubilee》是Japanese Breakfast有史以來最流行也是最成熟的專輯,它證明了女主唱Michelle Zauner優秀的創作與歌唱功力,相較過去較為悲傷的詞曲,這張專輯改變了曲調轉換為較為愉悅亮麗的聲音。如歌曲〈Paprika〉取名自日本動畫大師今敏的《盜夢偵探》,運用編曲軟體中的管弦樂器取樣來製作出動畫中大樂隊行進的熱鬧聽感,而Michelle在曲中的歌聲也展現出她的穿透力,明亮又有力,與Wild Nothing合作的〈Be Sweet〉以肥厚的貝斯線為基底,再用復古的八零合成器聲響製作出一首目眩神迷的流行歌。受到富豪買下地下碉堡新聞而寫〈Savage Good Boy〉,Michelle將自己的視角切換成一位男性富人,當世界毀滅時能夠帶著另一位女人跟他一起在地下碉堡生活,體驗累積財富的貪婪能夠做到什麼程度,而這首與低傳真創作人Alex G合作的歌曲也意外的流行且俏皮,原音的低音琴鍵與明亮合成器聲響搭配的微妙編奏相當讓人耳目一新。

(by G)

16. Sons of Kemet - Black to the Future

由倫敦薩克風手Shabaka Hutchings所領銜的Sons of Kemet,如同專輯名稱《Black to the Future》這次帶來強烈的政治訊息,受到George Floyd之死的影響,Shabaka認為這是系統性的問題,必須追根溯源整個黑人的歷史來找尋答案。他們透過實驗爵士讓人穿越了黑人的奴役、解放到未來,給予人們:「黑人從哪兒來,又要從哪裡去」的思考空間。Sons of Kemet將爵士音樂融合了嘻哈、Caribbean Folk、Afrobeat等樂風,給予了這些音樂風格現代的樣貌,將各樂風所代表的歷史意涵重新顯現在當代。

〈Pick Up Your Burning Cross〉激烈的薩克斯風吹奏與饒舌詩唱,聽來如同施展巫術的儀式給予人超乎常人的力量,緊抓住你的耳朵不放,而〈Let The Circle Be Unbroken〉中展現次中音薩克斯風與低音號的完美合奏,加上非洲鼓節奏,以緊湊的交互吹曲,傳達黑人必須團結一致的意志。如果你將專輯中所有的歌名全部一次念出來,它就是一首完整的詩,是一種思考的進程也是一種宣示,我們必須堅強起來去面對自己的歷史,才有力量對抗不公義的世界。

(by G)

15. Shame - Drunk Tank Pink

比起首張專輯桀傲不馴的態度,新作《Drunk Tank Pink》變得更成熟內斂,就如同去年Fontaines D.C.在創作上的轉變一樣,他們在作品中同樣在獲得名氣後重新審視自己,並且跳脫第二張專輯的框架另闢新徑。從單曲〈Snow Day〉我們聽到的截然不同的Shame,在六分鐘內放入複雜的編曲結構、不斷變換的橋段,將心碎的孤寂透過扭曲的雙吉他刷奏與強烈緊湊的鼓拍節奏排山倒海強襲而來,聲音上的表現如同後龐克樂隊Women及其嫡系樂隊工業感的電吉他音色,但又加上龐克音樂原有的能量,不斷的衝刺又緩衝並且挾帶龐然的氣勢,整體呈現出他們音樂中前所未有的深度,使我們大可以把〈Snow Day〉放入兩千年後後龐克新世代的經典歌曲清單裡。

(by G)

14. Low - HEY WHAT

《HEY WHAT》是Low與製作人BJ Burton合作的第三張專輯,從2015年的《Ones and Sixes》開始他們逐步增加實驗電子樂的元素,《HEY WHAT》達到了高峰,許多歌曲的高頻噪音用耳機收聽會刮耳,最適合的聆聽方式是用音響播放。超級電腦逐漸損壞的意象橫跨整張專輯,在比例吃重的噪音中,Alan Sparkhawk和Mimi Parker的美妙和聲時常被推到前方,在一片機械雜訊中提供指引。雖然我還是偏好(相對)比較容易入耳的曲子,如〈All Night〉、〈Hey〉和〈Don't Walk Away〉,但不得不說噪音暴衝的〈Days Like These〉真是神來之筆,後半段的環境音效和團員夫妻的歌聲創造出全輯最美麗的時刻。如果覺得《Hey What》和Low先前的專輯實在差異過大,終曲〈The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)〉有點像會收錄在《Ones and Sixes》的曲目,鼓聲終於短暫出現,歌詞 It must be wearing off 既絕美又悲戚。已經成軍快30年的Low仍然不斷求新求變,很期待他們下一次會帶來什麼樣的作品。

(by D)

13. The War on Drugs - I Don't Live Here Anymore

即便The War on Drugs的上一張專輯《A Deeper Understanding》得到了葛萊美最佳搖滾專輯他們並沒有因此停下腳步,再度以《I Don't Live Here Anymore》展開自我追尋的旅途,此張專輯的歌曲在聲響上比以往更能掌握到節奏與旋律的和諧,更著重在琴鍵聲的轉換上,每一樣樂器跟人聲都給彼此留有空間,你可以很深刻的感受到主唱Adam Granduciel透過歌聲所要表達的情感,即便音樂上受到那些經典搖滾音樂人的影響,Adam在此專輯中想要給人一種舊地重遊的感受依然是無可比擬的,聆聽整張作品就如同一人在冰天雪地的道路上行駛的孤寂,Adam在〈Victim〉這首嘗試重度合成器與電子節奏的歌曲唱著:「或許,我是自己慾望的受害者。」而我們又何嘗不是呢。

(by G)

12. Nick Cave and Warren Ellis - Carnage

有別於往年極度悲傷專輯的新作品,這張專輯的Nick Cave用文字描繪出許多抽象的畫面,並沒有太完整的結構,導致我剛聽的時候,覺得有點混亂一直沒有辦法進入到音樂。但是把它當作是一部由Nick Cave主演的電影原聲帶,聽起來就好像合理多了。宛如新浪潮的實驗電影,沒有合理的劇情,完全意識流的畫面一個接著一個。他一下唱著寶貝不要離開我,下一個畫面他卻對你說:你有種過來的話,我他媽打爆你的臉,然後下一個畫面可能又是一群人在唱聖歌。這張或許不是他最好的專輯,但是真的很少有音樂人像他一樣,經過四十年了,每次出輯,都會讓人好奇這次他又帶來甚麼新音樂。

(by F)

11. Dean Blunt - Black Metal 2

電子嘻哈組合Hyper Williams的前主腦、神秘的英國音樂人Dean Blunt在2014年推出超越曲風限制的專輯《Black Metal》,七年後我們終於等到該專輯的續集《Black Metal 2》。《Black Metal 2》的長度還不到前作《Black Metal》的一半,前作較注重氣氛的營造和旋律流轉,《Black Metal 2》則企圖在最短的時間內達到Dean Blunt期盼的效果,因此可說是他到目前為止最平易近人的作品。開場曲〈VIGIL〉的小提琴聲和慢板的節拍營造出沉重的氣氛,Dean Blunt似乎在訴說一個罪犯與他焦急母親的故事,從上一張《Black Metal》就時常與Dean Blunt合作的女歌手Joanne Robertson此次也參與不少歌曲,她清麗的聲線宛如神啟,為這黑暗的故事投入希望。

(by D)

Deep One Perfect Morning © 2012-2025