【2020年終榜】DOPM最喜歡的專輯21到30名

by DOPM

30. Dan Deacon - Mystic Familiar

a4042660897_10.jpg

Dan Deacon在新專輯《Mystic Familiar》中做了一些新的嘗試,包括首度以自己原本的歌聲示人,不再用重重效果器扭曲平常的聲線,之前恣意使用的電氣效果也收斂不少,視歌曲主題需要才會採用;整張專輯強調人活著的每分每秒與自然界的互動,如何找到生命的動力和生存的意志。〈Become a Mountain〉作為第一首歌非常稱職,不論是主題或氛圍上都為專輯定調,交錯出現的琴聲帶入人聲,整首歌逐漸堆疊元素,等弦樂出現時到達高峰,Dan Deacon期許自己從自然界獲得重生的力量,活出更充實的人生。

(by D)

29. 熱寫生 - 豆皮少年

a3217953210_16.jpg

要問熱寫生的音樂聽起來像是什麼,好像什麼都有一點,卻沒有什麼都想嘗試最後卻不和諧的那種尷尬,他們只想找到最適合他們詞句的聲音,唱的不用太過用力,但情感的疊砌出的力道卻令人深刻。〈愛與膠囊〉的輕快節奏與破音吉他在詞句的海洋中自在的游動,那些不是那麼直接的字句卻意外映照你在現實生活中的感受。當曾立宇在〈在船底搔癢〉唱道:「你會觸礁,你在觸礁,你的短刀,剖開生活的孤島。」那旋律直接穿透了每一個現實挫敗的人們,提醒著你還不要太早放棄。「小吃」對台灣人如此重要,而從食物的啟發在〈豆皮少年〉也是聽來有趣,歌曲聽來都是如此有「味道」,用豆皮來譬喻時間,還不能讓人很快意會卻已創意(味道)十足。《豆皮少年》是對我們生活的觀察,卻又嘗試跳脫生活的無聊,刺激你腦中的皺褶讓想像力在神經元中彼此激盪。

(by G)

28. Loma - Don’t Shy Away

a3976337506_10.jpg

沒想到Loma竟然比Shearwater先推出新專輯,雖然兩團都是由Jonathan Meiburg領軍,但女主唱Emily Cross的歌聲較為討喜,音樂的製作方式也比較符合當今潮流。第二張專輯《Don't Shy Away》以民謠歌曲〈I Fix My Gaze〉和〈Ocotillo〉開頭,接著逐曲增加電子元素,〈Half Silences〉和〈Elliptical Days〉都是令人印象深刻且情感真摯的歌曲,〈Give A Sign〉和〈Thorn〉甚至有School of Seven Bells的丰采。專輯後半段的曲目就顯得有點雷同,不過安靜的同名歌曲〈Don't Shy Away〉非常細膩動人,終曲〈Homing〉即便和整張專輯的風格有些不搭,請來Brian Eno擔綱製作也為專輯增添了話題性。

(by D)

27. Porridge Radio - Every Bad

a0069623854_16.jpg

第一次聽到Porridge Radio的單曲〈Sweet〉讓我想到那些九零年代的另類搖滾名曲,在靜與吵的反覆之間製造出情緒緊繃的張力,讓人相當印象深刻,想一探他們專輯的全貌。成軍於英國布萊頓的Porridge Radio所發行的這張《Every Bad》初聽起來就像他們的首張專輯,畢竟它蘊含了一組新樂隊所該擁有的創意與爆發力,但其實他們先前就有自己錄製一張較為完整的樂隊專輯《Rice, Pasta and Other Fillers》,甚至更早還有一些主唱Dana Margolin個人錄製的一些較為Demo性質的作品,但比起那些低傳真的表現手法,《Every Bad》是他們第一次進入錄音室所錄製的作品,這也使得他們火力全開,將最好的歌都放到裡面,準備放手一搏。

(by G)

26. Kelly Lee Owens - Inner Song

a1503838412_10.jpg

將夢囈的旋律、Ambient與Techno電子節奏結合一直都是Kelly Lee Owens的強項,這風格也延續至《Inner Song》。以重新混音Radiohead的〈Arpeggi〉作為開場,再用單曲〈On〉以人聲旋律抓住你的注意力再將極簡的電子節拍漸進式的溶入曲式,從夢境到舞池無縫的轉化。專輯以人聲歌曲與純電子曲交叉作為曲序,讓聽者被節拍轟炸完後得以舒緩疲憊算是一項專輯中的巧思,這次還找來John Cale合作一曲〈Corner Of My Sky〉,他以英語和威爾斯語來為這首曲目獻唱,但個人覺得此曲並沒有其他歌曲來得出色,總覺得這次少了像上張專輯中〈Lucid〉這樣溫暖、旋律與層次較為豐富的歌。《Inner Song》的冷調特質是把雙面刃,你可以享受到極簡脫俗的節拍、曼妙的夢幻旋律,卻少了過往所能堆疊出的層次感給人更驚艷的想像力。

(by G)

25. James Dean Bradfield - Even in Exile

71QfQNzVrbL._SL1200_.jpg

Manic Street Preachers的主唱兼吉他手James Dean Bradfield和其他團員談好樂團要休息一陣子,但因疫情待在家的JDB閒不下來,看到Bass手Nicky Wire的哥哥Patrick Jones為智利抗議歌手Victor Jara所寫的一些詩作,決定將它們譜成曲並作為久違的個人專輯發行。也許是不需配合其他MSP團員的關係,《Even in Exile》反而比MSP近年來的幾張專輯還要有記憶點。〈The Boy From The Plantation〉流暢的旋律和直截了當的曲式讓人想起MSP黃金時期的單曲,〈There'll Come a War〉的鍵盤編曲展現出JDB先前不常發揮出的才華,純演奏曲〈Seeking The Room With The Three Windows〉的吉他刷奏令人驚艷,證明JDB仍是當今數一數二的作曲人。Patrick Jones的詞平靜地傳達出Victor Jara當年想要捍衛的價值和為其所做的犧牲,JDB透過他的音樂期許當代的我們也能抱持應有的道德勇氣。

(by D)

24. Khruangbin – Mordechai

a0911513519_16.jpg

Khruangbin在泰語裡的意思是「飛機」,而聽他們的音樂就像是搭上了一班國際航空,漂浮在空中,享受那無憂無慮的異國風情。他們的第三張專輯第一首歌就帶我們上了 “First Class”,遨遊在各種世界音樂的輕鬆情懷中,有東南亞風情的funk、牙買加的dub、亦有拉丁美洲的熱情快歌。而他們也一改過去純演奏居多的形式,新專輯多數歌曲都有歌詞並由貝斯手Laura Lee來擔當主唱。他們三人的演奏實力,融合各式曲風的功力都還在,但是說實在的,記憶點反而比起以往的專輯還要淡。

(by F)

23. Jeff Parker - Suite for Max Brown

a0572868824_10.jpg

Tortoise的吉他手Jeff Parker將2016年的專輯《The New Breed》獻給當年過世的父親,今年他想趁母親還在世時將專輯《Suite for Max Brown》獻給她,專輯首曲〈Build a Nest〉也邀請到他的女兒來演唱。具備多年在搖滾與爵士音樂界遊走的經驗,Jeff Parker在這張專輯中除了彈電吉他,也包辦許多其他樂器,在即興演奏中創造出許多令人難忘的橋段,重新詮釋John Coltrane的〈After the Rain〉也玩出他自己的風格。〈3 for L〉神秘的鼓擊和隱約可辨的鈴響為情緒平緩的錄音增添趣味。〈Go Away〉將貝斯的聲音放大,整首歌也充滿律動感。最後以母親命名的歌曲〈Max Brown〉在經過一些重複但略有不同的片段後,在聽者心中浮現出美妙的靈光。

(by D)

22. Wire - Mind Hive

Wire-Mind_Hive_Blue_1024x1024_1579524722.jpg

兩千年後的Wire比起以往更著重在歌曲的旋律性上,放下了後龐克和實驗電子的套路,不變的是以Colin Newman和Graham Lewis為主的創作核心以及抵抗主流的態度,而這次《Mind Hive》也是他們最具流行特質又不流於俗的作品,從開場的〈Be Like Them〉就展現出他們不盲從於他人的精神,宛如日本三線琴的電吉他彈奏與重金屬痛調的破音吉他聲響衝撞在一塊,以極具衝突性的編曲與Colin挑釁的唱腔講述生活在社會群體中所講求的一致性與個人獨立性的喪失。單曲〈Cactused〉與前曲大相逕庭,歌曲轉變為輕快流暢的流行曲調,歌聲將破音吉他壓制在下再讓鼓拍與合成器填滿整首曲子。

(by G)

21. Hamilton Leithauser - The Loves of Your Life

cd2186c2eadd9fb63db06a31a822b912.jpg

在2013年底The Walkmen宣布無限期停止活動後,主唱Hamilton Leithauser一直相當活躍,也在今年初推出個人的第二張專輯,專輯的歌曲也如其名,唱著關於他身邊的人的故事。比起在樂團裡,他的唱腔其實沒有改變太多,時而激昂,時而溫暖,但是你可以感覺的到現在的他不是那麼在意要rock out,而是透過一首流行歌的時間裡,好好說一個也有可能是我們身邊的人的故事。那可能是一個回憶,一個畫面,說過的一句話,Hamilton用他溫暖的音樂提醒我們不要忘了我們生活中愛的那些人們。

(by F)

[Mixtape] 咱台灣人ê歌

by DOPM
20201004_123518-01.jpeg

我想大多數的人應該和我一樣,對於台語歌不算陌生,但是真要說喜歡的台語歌,卻是寥寥可數。除了本來就喜歡的林強、伍佰,常常會覺得多數台語歌都是老掉牙的樣子,像是〈家後〉、〈傷心酒店〉,長輩們在卡拉OK唱的那些。然而,這當然只是我沒有認真涉獵的偏見。會想要做這個mixtape,多半是為了想要補足在台語歌的淺薄見識,另一部分是想要更加熟悉台語歌,這個瀕臨滅絕的語言(最近報告更顯示年輕一代會說台語的人佔不到1/4 ) *註1

在台語歌近百年的歷史演變,也從旁紀錄了台灣這個地方的人文社會變化。從傳統民謠、戲曲的演變,日治時代鄧雨賢等人開起的台語流行歌風潮,到國民政府戒嚴時期打壓台語,再到解嚴後的八九零年代,百花齊放的各種嘗試,一直到最近越來越多的獨立樂團也紛紛開始用台語發聲。在台灣人百年追求的身分與國家認同的同時,用台語發聲的音樂人其實一直都在我們生活中,唱出我們的生活點滴,那些只屬於這個土地才有的情感和關愛。

by fuse

Fleet Foxes - Shore

by DOPM
fleet-foxes-shore.jpg

今年的秋分當天(9月22日),Fleet Foxes推出了他們的第四張專輯《Shore》,唯一的宣傳只有在幾天前社群網站上釋出幾支神秘的影片。2020全球飽受COVID-19所帶來的種種不確定性衝擊,美國民眾在夏天更經歷一系列的Black Lives Matter示威遊行。主腦Robin Pecknold目睹了封城與抗爭,突然領悟到自己原本對於專輯創作細節的憂慮十分微不足道,決定敞開心胸發表當下想要寫的歌,希望能用音樂為愁雲慘霧的世局帶來一些溫暖。雖然Fleet Foxes的歌曲之前也都由他主筆,由於封城的緣故,其他Fleet Foxes的團員幾乎沒有參與《Shore》的製作,由Robin Pecknold個人負責錄音和編曲,他也找了幾位正好地理位置相近,可以協助的音樂人,包括Grizzly Bear的Christopher Bear和Daniel Rossen、Kevin Morby、Holy Hive、銅管樂器四人組The Westerlie。專輯的開場曲〈Wading In Waist-High Water〉找來曾在Instagram上翻唱Fleet Foxes歌曲、現在在Oxford讀書的Uwade Akhere來獻唱,背景還能聽到The Walkmen主唱Hamilton Leithauser兩個女兒的歌聲。

《Shore》和Fleet Foxes的前幾張作品相比可說是他們最外向的專輯,除了先前提到第一首歌Robin Pecknold讓其他歌者的聲音來開場,接續的〈Sunbird〉旋律如同其名美麗而閃耀,Robin Pecknold直接唱名了對他影響深遠但已辭世的音樂人,像是Richard Swift、Judee Sill、David Berman、Jimi Hendrix、John Prine、Bill Withers等等,而他要紀念這些人的方式就是拿起吉他,繼續創作美好的音樂來承繼他們的精神。〈Can I Believe You〉一聽就知道會作為單曲發行,Robin Pecknold高亢清麗的聲線唱出與他人之間是否能建立信任,如何不失去自我,這些都是Fleet Foxes的作品集中不斷在思考的問題。

在高昂的〈Can I Believe You〉後舒緩情緒的〈Jara〉歌名出自知名的智利抗議歌手Victor Jara,但這首歌強調的不是憤怒而是人文關懷的精神,在溫柔的吉他、鼓聲以及優美歌聲中,Robin Pecknold期許自己能像Victor Jara一般為迷惘的年輕人發聲。〈Featherweight〉是整張專輯中數一數二老派的歌,編曲和氣氛宛如七零年代的民謠歌曲,Pecknold描述現實和他理想中世界的差距,但他已經在學習諒解過去一年間遇到的衝突事件,懷抱善意與所有人一起面對未來。

此輯最洗腦的歌曲非〈Maestranza〉莫屬,銀鈴般的吉他和沉穩的鼓聲宛如微風吹拂,美好的旋律讓人聽過一兩遍就能跟著哼,面對過去數年的社會亂象,Pecknold希望傳達出樂觀的情緒,只要堅守陣線,掌握權力的惡勢力總有退散的一天。〈Young Man's Game〉一開始聽的時候讓我有些錯愕,認為Robin Pecknold年紀並沒有到達歌詞中描述的程度,需要否定自己年輕時喜歡讀艱澀的書(《尤利西斯》)、講些沒人聽得懂的話的習性,後來才理解到他在自嘲,這也可能是Fleet Foxes的作品中最輕鬆幽默的歌曲。

雖然《Shore》採用了一些新的元素,如〈Jara〉開頭的古典樂斷續歌,後製的聲音也顯得乾淨、舒服,但少了Fleet Foxes其他團員的參與,聽起來還是令人覺得少了點什麼,〈Quiet Air / Gioia〉是音樂性比較好的一首歌,流麗的鍵琴和環境音樂的元素讓人想起These New Puritans,歌詞討論對於死亡和環境問題的恐懼,最後幽微曖昧的結尾予人不少想像空間。〈Cradling Mother, Cradling Woman〉是專輯中最長的歌曲,,當然比起《Crack-Up》中的史詩集作品只是小意思,不過別出心裁的銅管樂器演奏與民謠音樂搭配很有意思,能稍微滿足懷念Fleet Foxes長篇歌曲的樂迷。靜謐的結尾曲〈Shore〉描述轉換的心境,Robin Pecknold彷彿站在海岸邊,回顧過去生活的一切,他感謝家人朋友一直以來的支持,並思考下一步該怎麼走。

《Shore》大致上來說捨棄了《Crack-Up》長篇複雜的敘事,企圖傳遞較短和直接的訊息,聽眾能察覺到Fleet Foxes從第一張專輯到目前以來的改變,以及Robin Pecknold這次的心情是比較放鬆的。當然專輯的曲目也許可以精簡一些,某些歌曲若是有團員全員參與應該能夠更精彩,然而Robin Pecknold推出了他在2020年秋天的當下所能達成的最佳作品,之後我們再回來聆聽,必然會有更多不一樣的感受。

by Debby

Nothing - The Great Dismal

by DOPM
a0776236328_16.jpg

Nothing主唱Domenic Palermo在〈In Blueberry Memories〉唱著:「天堂總是在他處。」契合在這世界面對疫情的當下,天堂般的美好對我們來說已經是遙不可及的事,還好還有Nothing的《The Great Dismal》能伴處在無光處的人們度過這段黑暗的時期,他們不畏疫情的衝擊還是把這張專輯錄製出來,這次再度找來他們的經典成名作品《Tired of Tomorrow》的製作人Will Yep操刀,把Nothing的黑暗美感從黑洞最深處挖掘出來傳遞到你的耳朵內,也跟新加入的貝斯手Aaron Heard和吉他手Doyle Martin產生新的化學效應,比起上一張《Dance on the Blacktop》我更喜歡《The Great Dismal》層次豐富的編曲與雋永的旋律線。

從〈A Fabricated Life〉開始就是絕佳的開場,先把吉他噪音擺放一旁,淺淺的刷著重複的吉他節奏,讓環境音效包覆著Domenic Palermo的歌聲,到了副歌再使用提琴樂音將旋律轉化的更加優雅。接著的〈Say Less〉才開始展露出他們暴虐的本性,機械性鼓機般的鼓點與遼闊空間感的吉他音牆讓人像被捲入黑色的漩渦,最後再來個間歇性的電吉他刷扣作為帥氣的結尾。

雖然專輯簡介寫到lo-fi音樂人Alex G也有參與專輯製作,但也滿難判斷出他是在哪一首歌有參與製作,原本猜想是音樂調性比較不同的〈Catch a Fade〉,但看到〈April Ha Ha〉的MV有出現他的身影,還小驚喜了一下,即便我還是很難判斷他在這首歌扮演什麼樣的角色(有可能是獻聲第二段的合聲),一開場的鼓點連擊和噪音重擊彷彿挪用My Bloody Valentine的伎倆,這首歌聽起來即使絕望,但中段的轉折又保留了些許溫度,猶如柴火燒盡的餘溫;歌裡唱著:「這是不是很奇怪,看著人們,奔跑著躲著雨」歌詞象徵的意象似乎將自己作為觀察者與他人隔離開來,冷冷的看著一切正在發生,帶給人冷冷的看著末日降臨卻什麼也做不了的那種無奈感。

〈Catch a Fade〉真的不是跟Alex G一起合作的歌嗎?一開始使用較為清爽的電吉他破音,好似出自Alex G的低傳真搖滾曲子,中段轉折才增強的破音的幅度回歸到Nothing的本色。而〈Famine Asylum〉又讓我們重返九零另類搖滾的美好時光,宛如Hum在Grunge與Shoegaze兩種音樂類型中所做到的恐怖平衡,在頹廢不經修飾的噪音中找到夢幻的優雅,歌曲控訴著人性的卑劣,人類是為了生存不則手段互相殘殺的物種,提醒著我們生存的殘酷。

不知道是不是時逢美國大選的緣故,他們用了角逐美國民主黨總統候選人的Bernie Sanders作為歌名,但歌本身似乎跟他沒有什麼關係。然而〈In Blueberry Memories〉是專輯另一首引人注目的曲子,它將絕望的情緒化為樂音,再讓樂音幻化成一種異色調的美學,在搖滾樂的美學維度中找到最邊緣的一塊角落,永遠附著在這個維度與時間的長流上。

Domenic Palermo在〈Ask the Rust〉最後唱道:「萬物終將凋零。」加上歌曲結尾的光怪神離的噪音聲響彷彿要將人帶到末世後的另一個世界;他的厭世哲學與存在焦慮在《The Great Dismal》再度轉化為絕美的聲響,讓你在混亂的世界中短暫找到一塊棲身之地。

by guan

Hum - Downward Is Heavenward

by DOPM
dih.jpeg

美國伊利諾州樂團Hum今年推出睽違22年之後的新專輯《Inlet》,藉此機會我一併溫習了他們在九零年代的幾張專輯。雖然《You'd Prefer An Astronaut》是他們最受歡迎的作品,也產生了樂團唯一一首傳唱金曲〈Stars〉,而《Downward Is Heavenward》在商業成績上的慘敗讓他們丟掉了RCA的唱片約,但這張專輯無疑地是Hum的最佳作品。其中歌曲將多種indie rock風格以獨樹一格的方式融合在一起,在多變的風格間維持一致的是主唱Matt Talbott漫不經心的唱腔和對科幻主題的執迷,形成一種獨特的美學,直到二十多年後的今天聽起來依然新奇。

開場曲〈Isle of the Cheetah〉可能是我最愛的Hum歌曲,由溫柔的木吉他開啟整首歌,接著強勁的電吉他和貝斯加入,隨著每次主副歌的行進,整首歌也變得更加猛烈,Matt Talbott在洶湧的音浪波動間唱著炙熱的年少戀曲,浪漫的詞句搖撼我的心。

《Downward Is Heavenward》美妙之處當然不僅在開頭,同樣描寫年輕的戀情並融入偵探片主題的〈Comin' Home〉是當時的首發單曲,歌曲的輕重緩急掌握得很到位,簡練而甜美,至今我仍無法理解為什麼沒有像〈Stars〉一樣受歡迎。此外,〈If You Are to Bloom〉、〈Green to Me〉和〈Dreamboat〉也都有作為單曲發行的條件。〈If You Are to Bloom〉的旋律和吉他噪音的編排方式有點像Swervedriver,但後半段的口白和Emo風格的橋段讓Hum的音樂更顯得有個性。〈Green to Me〉將金屬風的吉他音色、另類搖滾的唱腔和space rock的元素搭配在一起,但聽起來依舊非常流暢,這樣的組合在今年Nothing的專輯《The Great Dismal》中也可以聽到。〈Dreamboat〉像是更兇猛、更實驗的〈Green to Me〉,開頭與間奏的大片吉他刷奏聽起來令人血脈賁張,後半段還有一段金屬樂間奏,Matt Talbott帶點鼻音的唱腔讓這首歌能夠被不習慣金屬樂的聽眾接受。

專輯中有幾首歌曲只能用「奇怪」來形容,在一張以吉他噪音為主線的專輯中竟然出現明顯受R.E.M.影響的〈Ms. Lazarus〉,Jangly的吉他遍布整首歌曲,然而數次的噪音轟炸也把這首歌帶到R.E.M.不會觸及到的疆域。〈Afternoon With the Axolotls〉是專輯中最貼近瞪鞋風格的曲子,神秘的專輯名稱 "downward is heavenward" 就是出自其中的一句歌詞,在氣氛迷離的吉他音牆間忽然出現類似American Football、彷彿在思索的吉他演奏,拼出一個美麗的音樂謎團。

如果喜歡像《登月先鋒》或是《星際救援》這樣把個人心靈探索與太空冒險相互呼應的電影,〈Apollo〉就像是這類電影的配樂,除了歌詞套入《登月先鋒》極為合適以外,迴盪而極簡的吉他也創造出空間感和孤寂的感受。樂團挑〈The Scientists〉作為結尾曲是個很特別的選擇,扭曲失真的的吉他聲響和優美流暢的旋律並沒有收尾的感覺,反而讓人覺得專輯可以繼續播放下去;Matt Talbott藉由這首歌描述自己和妻子分別投身於不同領域工作的情景,副歌的 Too much, you're too late. 餘韻不絕,若我在當年聽到,可能很難想像在之後22年間這會是Hum給樂迷的最後一首歌。

如前所述,Hum今年發了新專輯《Inlet》,即使我也十分喜歡《Inlet》,不過它整體而言比較厚重,沒有《Downward Is Heavenward》沉重與輕盈並存的氣質。如果你是九零年代吉他搖滾或另類音樂的愛好者,喜歡有創意的作品,《Downward Is Heavenward》是不能錯過的一張專輯。

by Debby

Deep One Perfect Morning © 2012-2025