【2022年終榜】DOPM最喜歡的專輯1到20名

by DOPM

20. 羊文学 - our hope

第一次聽到羊文学的歌,是在平家物語動畫版的片頭曲〈光るとき〉。片頭一開始,沒預料取材古典文學重製的片頭選曲竟然有點迷幻搖滾。對於本次改編著墨浮生若夢、功名雲煙的平家物語,這首〈光るとき〉,歌聲溫暖,節拍徐徐推進,然後音牆逐漸堆疊,終至縹緲迷幻,確實非常切題。

由於這首〈光るとき〉實在太令人驚艷,好奇之下,我於是把羊文学的歌都找來聆聽。神奇地,明明這個團體是2010年後才開始活躍,但他們的作品總可以讓人感到一種鄉愁。不,羊文学的音樂沒有什麼鄉村民謠或復古電子風。比方說〈マヨイガ〉,節奏、拍點與和弦表達出一種重複、急促、抑鬱的氛圍,彷彿在迷宮或森林裡奔走,亮光一閃而過卻從未到來,儘管如此,還是大聲呼告:要愛世界、要愛我。

〈くだらない〉是另一首讓人不禁沉溺其中的作品。這首歌曲沒有華麗的編曲或炫技,只是直率表達一種無所適從的狀態,一會兒希望那個人說些什麼,又覺得還是不要告訴我好了;喃喃自問為什麼為什麼的同時,卻也早就知道為什麼了。這種空虛並不是百般聊賴,特別是那不斷魔性重複的為什麼,完美闡釋了因為無法變成自己想要變成的模樣的失落感。

最後一首晚安曲〈予感〉,和緩的木吉他和弦帶出日常對話,隨後是一大段精彩的電吉他演繹,透露出語言之外的張力與豐富情感。貝斯與吉他的應答如日常對話,看似隨興卻暗藏張力,最後回歸和緩的木吉他說晚安。

羊文学的樂風,精確說來,並沒有非常後搖或瞪鞋那種狂野的效果音浪。顯然,如同「hopi」開頭、〈予感〉中段與〈光るとき〉曲末的收尾,他們具備迷幻搖滾的技巧,但目前為止的音樂表現很大一部分來自主唱清澈而誠摯的嗓音。或許他們現階段還想多依賴一點文字的力量。沉默有時,發聲有時,在還有話語對世界宣告時,就盡情出聲吧。

(by Derderboy)

19. Beach House - Once Twice Melody

不同於的《7》的黑暗與神秘感,這張作品相對來得更明亮夢幻,第一章節《Pink Funeral》對我來說已經是當中最好的一章了,〈Superstar〉是當中最優秀的歌,不管是在氛圍的鋪陳跟旋律性上都能深深的吸引人,合成器、弦樂取樣與和聲的堆疊完美的將看著黑暗中一閃而逝的新星景象描繪出來。

第三章Masquerade也相當動聽,當中的〈Only You Know〉跟〈Another Go Around〉的旋律都相當精巧、浪漫。最後一章Modern Love Stories或許就只有最後的同名曲〈Modern Love Stories〉比較讓人印象深刻了,但聽起來又跟同章節的曲目搭配不起來,至少它給了整張專輯一個漂亮的結尾。

18. Widowspeak - The Jacket

〈While You Wait〉綿延的吉他聲響聽起來療癒人心,描寫幕後工作者默默維繫著音樂產業的運作。接著沉穩的貝斯聲揭開〈Everything Is Simple〉的序幕,慢慢收緊的吉他透露出壓抑的情緒,敘事者看到不少音樂界的黑暗面,但也希望自身的才華能有被肯定的一天。

〈Salt〉一曲的情感很耐人尋味,敘事者當時交往的對象受邀要拋下她展開巡迴,副歌的 I’m happy for you / ‘Cause I swore I’d be happy for you 聽起來酸味滿點,嫉妒對方只要隨口說了什麼就能一呼百應。Thomas細膩的吉他撥弦在〈True Blue〉中營造出適合反思的氛圍,Hamilton在其中娓娓道來對前任對象的失望和思念之情。

同名曲〈The Jacket〉無疑是專輯中最重要的歌曲,Thomas轟鳴的吉他和Hamilton溫柔的唱腔形成微妙的反差,其中的留白與噪音片段交錯頗有Yo La Tengo的味道。「夾克」象徵人為了展示自己的身份認同而收集的物品,隨著時空推移,自己現今的心境可能已經與過去截然不同,但因為念舊仍然無法丟棄以前的東西,相信有許多唱片或藏書的人都心有戚戚焉。

17. Jenny Hval - Classic Objects

單曲〈American Coffee〉用相當柔順的旋律講述她的過去,她的藝術學位、看過的電影、去過的地方、人生的轉捩點,這樣回顧過去的方式就像是用音樂來書寫自傳一般。〈Freedom〉是她少見以民謠的曲調來創作,唱著對自由的想像與懷疑,所謂的自由是什麼,或許就是藝術能夠被自由創作出來的地方,Jenny Hval的歌聲在這邊擁有觸及人心的穿透力即便歌曲只有兩分鐘,專輯最後的〈The Revolution Will Not Be Owned〉可以說是當中最出色的歌曲,主副歌旋律令人相當印象深刻,縹緲的樂音使人漂浮在雲上,她唱著:「如果說這首歌被著作權限制,做夢並沒有著作權,我猜你可以說革命並不能被誰擁有。」換言之夢、潛意識那些能讓我們產生自我革命的地方並不是誰的專利。《Classic Objects》或許是Jenny Hval最動聽的作品,整張專輯相當流暢,其中如雲霧般的旋律也能夠很深刻的纏繞在你腦中許久不散,而更重要的是她如何以音樂重新剖析自己,講述自身的經歷與故事來反映時代。

16. Black Country, New Road - Ants from Up There

去年才剛發行首張專輯,相隔一年馬上發行第二張專輯,而且曲風從後搖滾變成著重旋律性的室內樂編制獨立搖滾樂隊,整張專輯給人一種以為在聽Pulp的感覺,大概是主唱Isaac Wood的唱法變得與Jarvis Cocker相似的關係,同樣以神經質的方式帶著喉音唸唱著詞句。

專輯中不少歌曲最早是從〈Basketball Shoes〉這首十二分鐘的末曲延伸而來,而當中不斷的提到Concorde也就是協和號客機用來作為專輯的主概念,Isaac在〈Concorde〉曲中用翻山越嶺以肉眼追逐著劃過天際的協和號客機來比喻一段關係,對人來說如此耀眼又因為速度跟距離讓人無法觸碰到,從Isaac的歌詞中也透露出他在一段關係中的掙扎與受苦。

15. black midi - Hellfire

倫敦樂團black midi的第三張專輯《Hellfire》的格局更勝他們前兩張專輯,不論是音樂元素或主題完整性都達程度更高。這個年輕的樂團才華洋溢,他們的創作展現出多樣的影響(包括爵士、後龐克、古典樂、前衛音樂、民謠等等),歌曲結構繁複,歌詞敘事觀點多元,都顯示出團員的藝術底子深厚,絕非等閒之輩。《Hellfire》在真誠度方面難免會打點折扣,不過它的確呈現出一場不可思議的音樂旅程。

開場曲〈Hellfire〉就點出專輯的主題聚焦於死亡、疾病、戰爭與地獄景象,無縫銜接到〈Sugar/Tsu〉時還有主持人的引言,好戲即將開始。〈Sugar/Tzu〉由輕鬆的薩克斯風演奏轉換到瘋狂的聲響夾擊,營造出拳擊比賽和謀殺的場面,令人瞠目結舌。〈Welcome to Hell〉描寫一個創傷症候群的軍人走在紅燈區時受到各種感官刺激,荒誕的吉他riff和誇張的橋段轉換趣味十足。〈The Race Is About to Begin〉的前奏取自The Minutemen的〈Viet Nam〉,旋即進入free jazz、prog rock的領域,主唱Geordie Greep的歌聲時而像Scott Walker般莊嚴,有時候鼓手Morgan Simpson的節奏太過瘋狂,他只能用唸唱方式跟上。〈Still〉和〈The Defence〉為專輯帶來一些相對寧靜的時刻,前者的民謠風和後者的七零年代流行樂都很討喜。

《Hellfire》其中錯綜複雜的故事線和角色之間關係彷彿是為音樂宅而設,如果你想找一張2022年發行、需要花時間細細品味與解謎的專輯,那《Hellfire》必定是首選。

(by D)

14. Vince Staples - RAMONA PARK BROKE MY HEART

家鄉對於嘻哈音樂來說是個至關重要的主題,嘻哈團體的出身可從其使用的俚語、腔調和主題等展現出來。Vince Staples從出道以來即不斷在作品中提到孕育他成長的加州長灘Ramona Park,而《RAMONA PARK BROKE MY HEART》是他到目前為止透露最多個人情感的專輯。雖然南加州有些居民過著極盡豪奢的生活,灑滿陽光的海灘寬闊舒適,但在Vince Staples的個人經驗中,Ramona Park週邊槍枝暴力橫行、犯罪頻傳,他也曾加入少年幫派。即使他目前已經是成功的音樂人,但在Ramona Park生活的記憶在他心中造成的創傷仍然揮之不去,使他無法真正與人交心。

專輯中許多歌曲描述了Vince Staples對於幫派的複雜情感,〈AYE! (FREE THE HOMIES)〉講述他最大的心願就是希望兄弟們能出獄,擺脫被迫犯罪求生的惡性循環。本輯最悲傷的歌曲〈WHEN SPARKS FLY〉取樣了Lyves的歌曲〈No Love〉,將槍枝與槍枝主人的關係比喻為失聯的戀人;〈ROSE STREET〉描述對於幫派的忠誠阻礙了私人情感發展。

嘻哈專輯當然不會少了客座樂手,其中〈MAGIC〉和〈EAST POINT PRAYER〉尤為出色。Vince Staples在〈MAGIC〉與同鄉的製作人Mustard合作,曲末提到除了名利雙收以外,最重要的是出身寒微的兩人能夠一起做音樂,這就是魔法,提升了讚頌個人成就的歌詞深度。〈EAST POINT PRAYER〉描寫Vince Staples逃離了Ramona Park的泥淖,搬到Atlanta展開新生活,但不免活得戰戰兢兢。《RAMONA PARK BROKE MY HEART》主題沉重,Vince Staples表達的方式一如往常地不慍不火,背景音樂近似獨立電音,讓聽者很容易進入他的故事裡,認識他這個人。

(by D)

13. Destroyer - Labyrinthitis

你可以從《Labyrinthitis》中感受到Dan Bejar對英國另類電子舞曲的愛好,承襲了New Order打破電子與搖滾藩籬的方式來製作《Labyrinthitis》,再外加上Dan Bejar獨具特色漫不經心的腔調使得整張專輯聽起來超越了那些既定的框架,體現了他在創作上的自由。〈Suffer〉以舞曲節拍與反覆的電吉他Riff來表達成名後的苦難,聽似雀躍的曲調卻暗藏著Dan Bejar式的黑暗。〈All My Pretty Dresses〉聽來就像是來自《Kaputt》的曲子,那熟悉的小號吹奏、淺藍色調的電吉他刷奏、純粹的琴鍵聲,以及從鼓機低音節奏到漸弱漸強真實鼓擊間的流暢轉化都使人驚嘆。

〈Eat the Wine, Drink the Bread〉無疑是Destroyer最具放克元素的歌曲,如同Daft Punk的〈Get Lucky〉那般洗腦的電音放克節奏,曲末使用的淡出效果好似整首歌的節奏可以無限反覆延長至世界末日,歌曲有透露出Dan Bejar在物質世界所感受到的虛無,空洞的心靈沒有任何方向,只能沉浸在物質中任由被慾望侵蝕,《Labyrinthitis》就像是Dan Bejar辦了一場很棒的派對讓你不想離開,不想從一場好夢中醒來,最後形成了那是一種害怕醒來的恐懼。

12. Launder – Happening

《Happening》是洛杉磯音樂人John Cudlip的音樂計畫Launder的首張專輯,因他過往的EP以及Demo受到獨立廠牌Ghostly International的賞識因而簽下唱片合約,使他有機會找來眾音樂人製作出這張2022年最出色的Shoegaze專輯,由協助DIIV錄製《Deceiver》的製作人Sonny Diperri操刀,不少歌曲也與DIIV的主唱Zachary Cole Smith合作如〈Unwound〉及〈Beggar〉等,使人不免感受到《Happening》有一些DIIV的氣息,使用了明亮的和弦分解彈奏以及層層堆疊的噪音吉他音牆,但聽到像歌曲〈Intake〉的Bassline與急促切分的Hi-Hat與小鼓又令人想起New Order的另類搖滾舞曲,但在旋律與唱法的氣質上又非常的dream-pop,給人一種穩定行駛在路上但精神上同時又飄忽在它處的感覺。

〈Blue Collar〉噪音吉他音牆的堆疊是我認為非常出色的地方,堆疊的方式與速度都能讓聽者深層的進入到歌曲所要營造的自溺氛圍,運用電吉他反饋來提示聽者準備進入到歌曲中不同的階段,在混音的部分也相當出色,不管在人聲、合聲、噪音、低音都取得了很好的平衡。〈Become〉則找來法國女歌手Soko獻唱,其實他們早在〈Pink Cloud〉這張EP就有合作過一首〈Keep You Close〉,迷霧般的聲響與她輕柔的嗓音呈現從恐懼掙脫的自由與姿意。由破音Bassline引領而出的〈Beggar〉是一首與其他曲目有別的曲子,帶來了更重度的後龐克編奏,銜接著專輯的上下半部。

由於《Happening》是在Elliot Smith的錄音室New Monkey所錄製的,也使用Smith當年使用過的麥克風來錄製人聲,不知是否受此影響,像是〈Rust〉的原音木吉它刷奏與人聲多少帶有點Smith音樂中lo-fi的氣息。《Happening》是一張在錄製上帶有巧思的專輯,不管在氛圍跟旋律的呈現上都找到很好的平衡點,曲風的變換流暢以不至於風格太過單一死沉,你可以很平順的聽完整張作品沉浸在《Happening》靜與躁的聲響世界中。

(by G)

11. Spencer Krug - Twenty Twenty Twenty Twenty One

2020到2021年期間正好是Spencer Krug剛成為父親,全球多地又因疫情必須封城的期間,因此歌曲的主題不外乎這些事物,但Krug總能以他的譬喻給人耳目一新的感受。如在〈Slipping In and Out of the Pool〉中,Krug把封城期間無限迴圈的每一天形容成進出泳池、伸縮橡皮筋,雖然當下的景況看似無望,但未來其實像沙漏,流失掉的事物仍有被承接住,能夠轉圜;音樂上這首歌與上一張專輯《Fading Graffiti》中的〈Having Discovered Ayahuasca〉有些類似,都是以吉他伴奏的民謠歌曲,配上餘韻不絕的結尾。

封城期間令人不安恐懼,Krug過去計畫Moonface和Sunset Rubdown的音樂元素很自然地滲入了《Twenty Twenty Twenty Twenty One》。〈Cut the Eyeholes Out So I Can See〉像是他會和Siinai合作的歌曲,合成器與風琴的聲響聽起來淒冷,歌詞描寫隔離在家讓人近乎發狂。

在結尾曲〈Chisel Chisel Stone Stone〉,Krug用他原本的聲音來半唱半唸一些神秘的句子,像是「2020年/你可以恣意地傷害我/但2021年/你就拿我沒轍」,據他所述是受到Leonard Cohen啟發;到了歌曲後半段,更多的鍵琴橋段和合成器聲響持續加入,歌詞描述一頭野獸逐漸掌握人類的特徵,或許他是在指涉他的群眾募資出專輯的模式慢慢獲得成功。既然他已經發下豪語,音樂界趕不走他,那我們應該可以安心期待明年他會再推出新作。

10. Daniel Rossen - You Belong There

Daniel Rossen綿密的吉他在〈Shadow in the Frame〉一曲非常動聽,雖然除了鼓以外的樂器都由Rossen自己操刀,但整首歌的樂器編排十分純熟,起承轉合做得很完整,搭配Rossen描述自然界循環、生命無常的歌詞,彷彿將人生各種複雜的體驗濃縮進這首歌之中,而充滿故事性的鼓點則可以聽出來自Grizzly Bear前鼓手Christoper Bear之手。另一支單曲〈Unpeopled Space〉由充滿不安氣氛的吉他和Rossen朦朧的呢喃啟始,逐漸加入更多樂器組合,將聽眾帶往黑暗寂靜之處;歌詞描述Daniel Rossen自身和妻子拋開紐約州的生活型態,遷徙到人煙罕至的新墨西哥州,感受到真正的孤獨。即使這兩首歌曲已經是《You Belong There》中最平易近人的歌曲,但依然比Grizzly Bear的前幾張專輯中大多數的歌有挑戰性,在脫離Grizzly Bear後,Rossen這次似乎不必再顧及商業性,專注在抽象、繁複的曲式中。

〈Tangle〉可說是《You Belong There》中最具實驗性的歌,沒有真正的主副歌,彷彿隨意而來的人聲、鋼琴片段和銅管樂器宛如即興爵士,後半段則轉變成偏向民謠歌曲的形式,整首歌傳達出自然不可預測又殘酷的美麗。

9. Rolling Blackouts Coastal Fever - Endless Rooms

澳洲墨爾本樂團Rolling Blackouts Coastal Fever的音樂最吸引人的特點之一就是團員相聚創作時的火花,但在錄製《Endless Rooms》的時候受到封城政策的限制,團員大部分的時刻都得分頭工作。在2020年底封城政策稍微放鬆之際,樂團聚集在成員Russo家族距離墨爾本車程數小時的房屋中錄音,室內寬闊的空間和自然界的聲音都影響了這張專輯,使得《Endless Rooms》成為Rolling Blackouts Coastal Fever聲響上最具空間感的專輯。〈Tidal River〉和〈My Echo〉如銀鈴般響亮的吉他讓人想起U2的The Edge,而大部分的歌曲雖然節奏明快、旋律討喜,但其實包覆了繁複的吉他演奏以及貝斯和鼓的緊密配合。

雖然樂團並不特別熱衷探討政治議題,但經過澳洲的環境問題和森林大火、政府的消極作為以及隨後的疫情衝擊,嚴肅的主題很自然地滲入不同團員所寫的歌曲中,〈Tidal River〉描寫到屋頂著火、珊瑚白化,〈My Echo〉則寫到疫情期間人們對於電子裝置的依賴更勝以往。

《Endless Rooms》的後半部份的歌曲較為親民,〈Open Up Your Window〉的Dream Pop氛圍帶著Galaxie 500的氣質,〈Blue Eyed Lake〉像是輕快的R.E.M.歌曲換了主唱並增加了吉他手,〈Saw You At the Eastern Beach〉的人聲酷似Michael Stipe的唱腔,另外加上Krautrock的推進節拍。終曲〈Bounce Off the Bottom〉描寫逐漸迫近的森林大火,但美妙的jangly吉他讓人神往那個吉他搖滾依然風行的年代。

(by D)

8. Crack Cloud - Tough Baby

雖然Crack Cloud的主腦Zach Choy曾認為《Pain Olympics》會是他們的第一張專輯也是他們的最後一張專輯,但顯然首張專輯給了他們更多的能量,透過音樂跟糟糕的過往說再見,如今我們聽到了第二張專輯《Tough Baby》,聽Crack Cloud最重要的一件事就是聽他們如何從音樂中找到宣洩的出口進而治癒自己內心的傷口,而在第二張專輯也不意外,但這次帶了點致敬的意味。首曲〈Dannys Message〉撥放了Zach早逝父親Danny留下的話語,他過世的年紀跟Zach現在的年齡一樣是29歲,他在錄音中跟孩子說希望他們可以學習樂器,創作歌曲甚至演奏他自己寫的歌曲,說明音樂是一種很好表達憤怒的方式,將你想說的話寫在紙上,拿起你的吉他,拿起你的畫筆來創作。

你很難定義《Tough Baby》包含了什麼樣的音樂風格,但Zach的歌唱方式還是相當龐克直接不經修飾的,音樂的製作方式採用相當多樣的樂器,除了搖滾三件式樂器外還有豎琴、薩克斯風、小號、鋼琴等,加上多人的合唱讓歌曲聽起來就像是在看大陣仗的搖滾歌劇一般,注重節奏也會有一些即興演奏的隨興,甚至也沒有什麼主歌副歌,聽了〈Please Yourself〉、〈Tough Baby〉多少會因為他們歌曲中的溫暖而感到堅強。他們〈The Politician〉、〈Costly Engineered Illusion〉表達了他們憤怒忌俗,即使沒有明確的對象你也能感受到那股反烏托邦的氣氛,如同當我們活在高度科技化的現代被自動化機器佔據時還有一群被遺棄的人試圖從陽光照不到的陰暗角落尋找自由。

Crack Cloud 再度藉由《Tough Baby》證明他們在創作上沒有任何的規則,他們想怎麼樣就怎麼樣,你可以從中聽到這種創作上的自由,我想Zach的父親如果能聽到這些歌曲也會感到非常欣慰。

(by G)

7. Toro y Moi - Mahal

雖然Chaz早期在《Underneath the Pine》以chillwave風格出名,但《Mahal》聽起來比較像是他在《What For?》嘗試以樂隊編制創作迷幻搖滾的延伸,開場的〈The Medium〉找來Unknown Mortal Orchestra一同合作出一首吉他破音炸裂的迷幻曲,他在自己專輯偽Listening Party的影片中嘲諷自己這次的音樂聽起來像Tame Impala,但個人覺得比Tame Impala好聽太多,無論是在節奏或是在人聲的表現上都更加的溫暖有人味。可能這次是以節奏優先的創作方式,貝斯相當的Groove外掛上放克的電吉他彈奏讓整張專輯的律動感十足但在節拍上又絲毫不急促,讓人也可以動也不動在沙發上聽完整張專輯。

《Mahal》毫無疑問是Toro y Moi最出色的專輯之一,不管在概念、旋律、創意上都給人耳目一新的感覺,可以說是把他過去使用過的音樂元素中最精華的部分都施展到這張專輯裡,再聽聽最後的〈Days in Love〉更加證明了Chaz可以把搖滾樂玩得很好,玩得比Tame Impala還要好。

6. The Smile - A Light for Attracting Attention

雖然The Smile是由Radiohead的主唱Thom Yorke跟吉他手Jonny Greenwood與Sons of Kemet的鼓手Tom Skinner另組而成的,但不免還是承襲了Radiohead冷調異迴的聲響畢竟他們兩位也是樂隊主要創作核心,只不過The Smile的音樂更加精簡,以三件式樂器回歸到較為後龐克的曲風,即便回歸搖滾本色但依然做出毫不妥協的旋律,當中沒有一首容易傳唱的流行旋律,反倒是著重在韻律本身上,Tom Skinner的加入帶來了意想不到的化學效應,他的鼓組讓節奏切分的更加細小又密實。聽The Smile最有趣的地方應該是可以聽到Jonny跟Thom互相交換彈奏貝斯與琴鍵,聽〈The Smoke〉你才發現Jonny也可以把貝斯彈的這麼好,還讓韻律滿點的貝斯線成為歌曲的要角,到〈Thin Thing〉又能再度展現出他彈奏電流訊號般的電吉他音律,沒有什麼難得倒他。

〈We Don’t Know What Tomorrow Brings〉是專輯中我最喜歡的曲子之一,以扭曲粗顆粒式的類比合成器聲響與單調反覆的鼓拍營造出相當泡菜搖滾的曲式,而且沒想到這首的貝斯又是Jonny彈的,又要再讚嘆一次實在彈得太好了,加上Thom神經質式的呢喃唱著末世的未來,咒罵著不知羞恥的人類,絲毫不拐彎抹角。專輯最悲傷的莫過於是〈Free in the Knowledge〉,Thom的嗓音與木吉他刷奏就能將你帶入他沉溺在的傷感情緒中,他唱著在這個糟糕的時代,我們除了從知識中找到出口外別無他法,即便是悲傷的曲調他仍然在語氣中帶有著希望,如果人類能站在一起解決問題的話。

《A Light for Attracting Attention》絲毫不比Radiohead的專輯來得遜色,甚至聽起來比《A Moon Shaped Pool》更加有趣,更讓它成為Thom表達憤怒情緒的出口,The Smile讓Jonny跟Thom放下過往在樂隊中積累的沉重包袱,重新出發,做出他們在這個當下想要讓大家聽到的音樂。

(by G)

5. Alex G - God Save the Animals

《God Save the Animals》或許是Alex G過往自今製作最精良的作品,以信仰為主題融入低傳真、電子、鄉村以及民謠等風格,再次展現他的創作才華,不只是將歌曲寫出來更用他的創意將人引領進入他以旋律建構出來的自由世界。他看著身邊的人個個找到自己的信仰,他好奇他們在信仰中找到了什麼,對應他自己準備進入家庭生活的狀態,在各種自我懷疑中試圖透過信仰這個抽象的概念找到方向,如在鄉村曲調〈Miracles〉描繪他對生活上抉擇的掙扎,將進入家庭生活視為一種奇蹟,這奇蹟讓他脫離了過往深陷的泥沼,而〈Cross the Sea〉則將摩西分海的故事轉化成他人對他的依靠,讓他自己帶有某種神性可以引領著他人橫跨過各種障礙。

〈Blessing〉作為專輯最早的單曲,起初還讓人以為Alex G徹底改變了音樂風格,走向更重更黑暗的深處,使用了大聲扭曲的合成器,破音開大的電吉他刷奏,極簡的貝斯與大鼓節奏與呢喃無旋律的唸唱,與他之前創作的風格迴異,但直到《God Save the Animals》發行才發現這首歌只是當中的特例。〈Runner〉以原音吉他、電吉他與輕巧流暢又隨機性的琴鍵聲證明了他純粹的寫歌功力,然後聽到〈S.D.O.S〉的auto-tune與電子琴鍵聲響又提醒你他宅錄的功力絲毫不減,接著你以為〈No Bitterness〉是一首民謠搖滾結果其實是一首舞曲,《God Save the Animals》的優異處就在於你永遠不知道下一首歌會發生什麼事,每次聆聽都會發現他在聲音上放的一些小巧思,就像在一直開驚喜包一樣。

(by G)

4. Preoccupations - Arrangements

Preoccupations的作品一向充滿末日景象,經過這幾年的動盪不安,原本也許略嫌誇大的絕望敘述現在都顯得無比真實,這些悲愴的呼喊正是目前的世界所需要的。不過比起首張專輯的橫衝直撞,《Arrangements》的激昂程度介於他們二三張專輯之間,新嘗試的一些實驗元素也指出樂團日後可能發展的新方向。

開場曲〈Fix Bayonets!〉延遲的鼓擊讓人聯想到第一張專輯的〈March of Progress〉,不過整體聲響比較乾淨,歌詞描述環境問題與戰爭使得人類存活的期間宛如進入了倒數計時,但鮮活的合成器讓整首歌的氣氛幾乎是歡欣鼓舞的,直到最後吉他的殘響消逝,到了無可挽回的境地。〈Ricochet〉低微的貝斯有Joy Division的神韻,配上Preoccupations招牌的迴盪吉他,副歌雖然怪異卻莫名地琅琅上口。〈Death of Melody〉警鈴般的吉他讓人感到危機四伏,歌詞主題與The Chameleons的〈Second Skin〉遙相呼應,描述人在彌留時回顧自己的一生,對於未能達成的事物不免感到悔恨,但已經沒有機會改變任何事。

就我個人而言,不論聽了《Arrangements》多少次,許多歌曲還是讓我感到晦澀,難以對其下定論,Preoccupations不確定是有意或無意,都創造出一張可以一直從中發現新東西的作品。

3. Shearwater - The Great Awakening

從2012年的《Animal Joy》以來,Shearwater的音樂逐漸往七八零年代的新浪潮及搖滾樂靠攏,反而主腦Jonathan Meiburg的另一個樂團Loma還保留較多Shearwater原本靜謐樸實的樂風。睽違六年的Shearwater專輯《The Great Awakening》可說是回歸初心之作,他們是除了Elbow與These New Puritans以外最能繼承Talk Talk精神的樂團,結合了爵士、後搖滾、民謠等音樂元素,每個音符和每處留白都精心構思過,當歌曲的高潮襲來,帶來的感動無可比擬。

相較於上張專輯《Jet Plane and Oxbow》的憤怒指控,《The Great Awakening》探討在絕望中尋找希望,主腦Jonathan Meiburg的鳥類學家背景讓他的創作一向獨樹一格。開場曲〈Highgate〉關於死亡與重生的描寫及和自然界的連結,配上壯麗的轉折令人屏息。〈No Reason〉幾句歌詞 「上帝只活在人的心中,在心中祂確實存在 / 如果不相信這件事 / 也理所當然 / 不必哭泣」,非常耐人尋味,樂團與聽者用整首歌的時間沉思人生的意義,卻沒有得到肯定的答案。〈Xenarthran〉用異關節總目動物譬喻人跌跌撞撞地走過生命歷程,配上電子音效和自然界的聲音取樣,彷彿在觀賞Terrence Malick的電影。〈Empty Orchestras〉是專輯中最直球對決的歌曲,描述價值觀南轅北轍的不同政治陣營支持者彼此爭鬥,「只有最亮的光芒 / 才能穿透疲倦的雙眼」 幾乎是Leonard Cohen知名詞句 「萬物皆有裂縫」 的變體,成為我今年會多加回味的句子。情歌〈Aqaba〉細膩地捕捉到心動時夾雜了不安及喜悅的感受,充分表現出Shearwater利用緩慢簡約的音樂卻給人巨大震撼的能力。

(by D)

2. Bill Callahan - YTI⅃AƎЯ

疫情改變了Callahan對這世界的現實、人與政治的看法,他認為社群媒體喚起了人們的憤怒,這樣的憤怒把人從群體孤立出來而不是透過這樣的憤怒激勵人們相互合作,當他想要在Twiiter這樣的社群媒體上找到可以信賴的人,才發現他根本找不到,因為上面太多不同的聲音,這樣的混亂讓他只想聆聽他自己的聲音。透過《YTI⅃AƎЯ》他想透過這張專輯喚起人們的良善與「更好」的憤怒,將人從疫情期間猶如深陷夢境裡的混亂狀態召喚回現實。他說,大家總是期待疫情期間各個民主國家的領袖能有什麼作為,但有時候他們不過是一個個集團的代表,甚至沒有實權,所以這樣的期待總是事與願違,還是回歸現實吧,我們只能靠彼此度過難關了。

〈First Bird〉描繪了早晨初醒聽見鳥鳴從夢中回歸現實的狀態,以中音單簧管的低鳴營造出如日出前的微光感,木吉他清脆的低頻弦音與電吉他的高頻完美呼應,Callahan以:「等待許久的第一隻鳥鳴,或許是地球上的最後一隻鳥。」來將隨時都有可能是末日的感覺表現出來。

Bill Callahan透過《YTI⅃AƎЯ》的詩歌闡述出他特別地觀點,透過樂音的堆疊與節奏的力度將末世的詭譎氣氛架構出來,並以幽默的詞句來重新連接自然找回自己內在的聲音,讓人隨著聲響與意境轉變心境,長達六十分鐘的專輯將人暫時從混亂夢境與現實中抽離出來,專輯的格局比起以往還要來得大一些也更有實驗性。

1. Fontaines D.C. - Skinty Fia

《Skinty Fia》的專輯名稱啟發自於樂隊鼓手Tom Coll的阿姨常講的愛爾蘭俚語,原意是「鹿的詛咒」用在當人遇到不順心的事後會說的話語,但對Fontaines D.C.來說這愛爾蘭俚語用來表達他們從愛爾蘭移居到倫敦後的糟糕感受,專輯中他們不只表達出這些不滿的情緒也試圖從新的環境中找到慰藉,這也使得這張聽似黑暗的專輯背後顯現出他們如何堅毅的想要讓自己的聲音能夠被愛爾蘭以外的世界聽見,帶著離開家鄉的罪惡感也要站上世界的舞台,從當代中掀開歷史的傷疤,不試著從國族的對立中找到解決問題的答案,而是讓問題再次浮現於檯面,把一則則故事以歌謠的方式錄製下來。

這次依然找來倫敦製作人Dan Carey來製作整張專輯,依舊用錄製後龐克音樂的方式來混音,各聲軌在空間中帶有絕佳的分離感,從開場的〈In ár gcroithe go deo〉就能清楚聽到主唱Grian Chatten的歌聲置於整體空間前沿,合音位於後方兩側,漸進的吉他噪音與貝斯放置底部跟環繞左右聲道,銳利的鼓擊則是在帶點距離的後側,這首歌的編曲讓人想起Massive Attack在《Mezzanine》的歌曲,一種在黑暗前行的感覺。

《Skinty Fia》證明了Fontaines D.C.並不想重複自我,因此在專輯當中實驗了他們從未接觸過的風格,並且將他們的心境轉換全都寫進了歌曲,完全不想試圖討好任何人。

(by G)

Top 20 專輯文字版:

  1. Fontaines D.C. - Skinty Fia

  2. Bill Callahan - YTI⅃AƎЯ

  3. Shearwater - The Great Awakening

  4. Preoccupations - Arrangements

  5. Alex G - God Save the Animals

  6. The Smile - A Light for Attracting Attention

  7. Toro y Moi - Mahal

  8. Crack Cloud - Tough Baby

  9. Rolling Blackouts Coastal Fever - Endless Rooms

  10. Daniel Rossen - You Belong There

  11. Spencer Krug - Twenty Twenty Twenty Twenty One

  12. Launder – Happening

  13. Destroyer - Labyrinthitis

  14. Vince Staples - Ramona Park Broke My Heart

  15. Black Midi - Hellfire

  16. Black Country, New Road - Ants from Up There

  17. Jenny Hval - Classic Objects

  18. Widowspeak - The Jacket

  19. Beach House - Once Twice Melody

  20. 羊文学 - our hope

Spotify歌單:

Apple Music

Apple Music

Staff Lists:

G:

  1. Fontaines D.C. - Skinty Fia

  2. Bill Callahan - YTI⅃AƎЯ

  3. Toro y Moi - Mahal

  4. Shearwater - The Great Awakening

  5. The Smile - A Light for Attracting Attention

  6. (Sandy) Alex G - God Save the Animals

  7. Preoccupations - Arrangements

  8. Crack Cloud - Tough Baby

  9. Launder - Happening

  10. Rolling Blackouts Coastal Fever - Endless Rooms

  11. Spencer Krug - Twenty Twenty Twenty Twenty One

  12. Destroyer - Labyrinthitis

  13. Black Midi - Hellfire

  14. Just Mustard - Heart Under

  15. Daniel Rossen - You Belong There

  16. Black Country, New Road - Ants from Up There

  17. Vince Staples - Ramona Park Broke My Heart

  18. Beach House - Once Twice Melody

  19. 羊文学 - our hope

  20. Widowspeak - The Jacket

D:

  1. Preoccupations - Arrangements

  2. Fontaines D.C. - Skinty Fia

  3. Shearwater - The Great Awakening

  4. Bill Callahan - YTI⅃AƎЯ

  5. Daniel Rossen - You Belong There

  6. Alex G - God Save the Animals

  7. Rolling Blackouts Coastal Fever - Endless Rooms

  8. The Smile - A Light for Attracting Attention

  9. Crack Cloud - Tough Baby

  10. Spencer Krug - Twenty Twenty Twenty Twenty One

  11. Toro y Moi - Mahal

  12. Destroyer - Labyrinthitis

  13. Launder - Happening

  14. Vince Staples - RAMONA PARK BROKE MY HEART

  15. Widowspeak - The Jacket

  16. Jenny Hval - Classic Objects

  17. Black Country, New Road - Ants from Up There

  18. Black Midi - Hellfire

  19. 羊文学 - our hope

  20. Beach House - Once Twice Melody

【2021年終榜】DOPM最喜歡的專輯1到10名

by DOPM

10. Lou Barlow - Reason to Live

「真實表達自己」是八零年代末九零年代初獨立搖滾樂吸引樂迷的原因,雖然在目前這個重視包裝和形象的時代,「真實」與否已經是個過時的概念,但Lou從未放棄這樣的原則。《Reason to Live》記錄了Lou這幾年在思索的問題,如愛與親情、他個人的酒癮、美國的階級分裂問題,簡而言之就是如何在這紛亂的時代找到活下來的動力。〈In My Arms〉是專輯中少數(唯一?)在八零年代就寫好的歌曲,由現已年過半百的Lou來演繹更顯得彌足珍貴,一開始充滿顆粒感的錄音和危顫的撥弦聲表現出低傳真美學,Lou談到人生被酒精和自我否定掌控,直到音樂靈感萌生將他從自毀深淵解救出來,副歌悲喜交集的情感意境深遠。

(by D)

9. The Weather Station – Ignorance

我會認識The Weather Station 應該是從2011年的專輯《All of It Was Mine》開始的。前幾張專輯幾乎都是以吉他為主的民謠,不過這張新專輯的大轉變,讓我相當驚艷,也樂見她第一次嘗試比較流行搖滾一點的樂風,就能執行的如此完美。讓我想到另外一位創作女歌手Sharon van Etten,也是類似的轉變過程。比起以往用簡單的民謠吉他彈唱,在新專輯《Ignorance》添加了老搖滾的4/4拍節奏,有了這個骨幹推著音樂前進,它可以加入更多元素,無論是電子琴、弦樂,還是薩可斯風,音樂性當然變得更豐富。前幾次聽的時候,感覺可以聽到Fleetwood Mac、Talk Talk、Kate Bush等80年代的老團的味道,但是聽越多次,你越能發現那些樂風只是Tamara Lindeman現在想要表達的方式,歌聲依舊平靜溫和的她,寫的歌詞還是非常深刻真摯。

(by F)

8. For Those I Love - For Those I Love

For Those I Love是愛爾蘭創作人David Balfe的一項音樂計畫,而這張同名專輯其實是獻給他已自殺過世的好友Paul Curran的作品,除了對好友的致敬,專輯所描繪的場景圍繞在他們所生長的地方都柏林北區的Coolock,當地惡劣的環境使他們被犯罪率、藥物、失業等問題圍繞,他們只能透過藝術來逃離青少年所遭逢的挫敗,David Balfe除了在專輯表現出他對友人、家人的情感外,也透過說唱來表達他青少年時期至今的憤怒,試圖在看不到未來的前方找到能繼續前進的勇氣。David在Paul過世前組過一些龐克樂隊,其中的樂隊Burnt Out也透過音樂影像聚焦在當地青少年失業的問題,但David Balfe在For Those I Love中卻從龐克音樂轉向電子舞曲、取樣即時通訊軟體上傳遞的真實人聲對話、讓他的友人猶如活在他所創作出的聲景裡,首首歌曲都直接指涉他們所遇到的人事物,聽過的音樂、讀過的書。

(by G)

7. Arab Strap - As Days Get Dark

蘇格蘭雙人組Arab Strap相隔16年後再度推出新專輯《As Days Get Dark》,原先的放蕩青年已經變成厭世中年,不過Aidan Moffat的文字還是一樣睿智,Malcolm Middleton的吉他依然懾人。專輯的主題圍繞在事物的衰頹,尤其是人的肉體,但Aidan Moffat能找出悲劇中的黑色幽默。〈Another Clockwork Day〉中的敘事者不滿意當下的情色內容,轉而翻看愛人過去的照片來催眠自己現在的她仍然一樣美,已經是Arab Strap版本的浪漫情歌。〈Tears On Tour〉寫到祖父母過世、失戀、甚至迪士尼卡通都能讓敘事者大哭,但如今他已經麻木感覺不到情緒,拖長的配樂十分吻合歌詞的無力感。特別令人印象深刻的歌曲包括〈Compersion Pt. 1〉和〈Here Comes Comus!〉,後者曲風像是Depeche Mode混合了Interpol,但這兩個樂團應該不會如此不留情面地描寫一個中年魯蛇。即使日子越來越難過,《As Days Get Dark》深刻記下了平凡男性的痛苦掙扎。

(by D)

6. Spencer Krug - Fading Graffiti

《Fading Graffiti》所有收錄的歌曲都曾經以慢速鋼琴曲的形式出現在 Spencer Krug的Patreon頁面上,他其實可以輕輕鬆鬆把這些歌曲集結成又一張以鋼琴曲為主的專輯,但他卻選擇組一個完整的樂團(成員包括電吉他手Jordan Koop、貝斯手Adrienne Humblet、踏板鋼棒吉他手Nicholas Merz和鼓手Eli Browning)來重新詮釋這些歌,將它們轉換成帶有民謠風格的搖滾歌曲。樂團成員的貢獻功不可沒,我個人認為專輯中呈現歌曲的方式遠勝過當初的demo,讓歌曲更多元且能傳達多種不同的情感。最終錄出來的專輯捕捉到Krug比較寧靜的人生階段,部分主題包括平靜地待在家中、成為父親、愛情、觀察自然環境等等。如同往常,Krug的音樂充滿了高潮起伏,不過他處理各種轉折的手法顯得駕輕就熟。

(by D)

5. BadBadNotGood - Talk Memory

這是他們在2019年告別創團團員Matthew Tavares後的首張作品,從巨幅史詩開場的〈Signal from the Noise〉便能一窺他們要與過往果斷切割的企圖,先引入彷彿來自浩瀚星辰的聲響,接著重複一段非常有記憶點的鋼琴旋律,穿插著彷彿西部片風格的即興演奏,十足展現樂團的野心。《Talk Memory》有著相當一致的整體性,大量重複堆疊的演繹變得更有後搖色彩,雖然失去了先前作品那熱鬧靈動、無拘無束的樣貌,但樂團對於氣氛營造和廣納元素所下的工夫也吸引到新的樂迷。聽著〈Love Proceeding〉充滿希望的旋律,悠悠地回望過往記憶,我們能夠從以往的經驗獲得力量,重拾對未來的信心。

(by H)

4. Deafheaven - Infinite Granite

對熟悉Deafheaven的樂迷來說這張《Infinite Granite》可以說是一張不太尋常的作品,簡單來說主唱George Clarke減去了大部分黑金屬音樂中的尖銳嘶吼的唱腔,編曲變的更加有結構又不失變化性,以傳統的主歌—副歌取代原本後搖滾式的長篇幅起承轉合,整體音樂風格更專注在Shoegaze曲風上,多了夢幻又不失厚實的吉他音牆疊砌,少了點他們過往的實驗性,在旋律性的改善上下了不少苦功。Deafheaven這次找來曾製作過M83、School of Seven Bells、Wolf Alice等團的知名製作人Justin Meldal-Johnsen來協作他們完成《Infinite Granite》,這也讓這張作品帶來給人全然不同的體驗,要馴服這群硬漢也不是這麼簡單的任務,首先George Clarke習慣用乾淨輕柔的唱腔來唱歌,吉他手Kerry McCoy的編曲要更有結構,收斂黑金屬音樂中會用到的技巧,讓他的吉他更能呈現出那種深鬱又透明的音色,反倒是鼓手Daniel Tracy還是火力全開,不時還是能聽到黑金屬音樂中的雙踏、Blast Beats。

(by G)

3. The Coral - Coral Island

來自英國西邊濱海小鎮Hoylake的樂團The Coral今年正好出道滿20年,他們選擇推出音樂生涯集大成的雙專輯《Coral Island》,團員根據自身成長經驗構想出一個虛構的海島樂園,專輯中的所有歌曲都在描寫這個樂園中發生的故事和該地的興衰。此概念乍看之下令人摸不著頭續,但專輯最終呈現出來的效果卻出奇地好,聆聽時讓人想起《布萊登棒棒糖》這類關於遊樂園的故事。主唱James Skelly和鼓手Ian Skelly兄弟還找來他們的祖父Ian Murrary來擔任口白,形式上向The Small Faces的《Ogdens' Nut Gone Flake》致敬,這些穿插的口述歌曲為專輯增添了戲劇性。《Coral Island》分為兩個部分:Welcome to Coral IslandThe Ghost of Coral Island,第一部分大多描述在樂園度過的歡愉時光,第二部分則討論樂園淡季的寂寥景象。這批歌曲的品質極高,就算專輯很長、歌曲繁多,每首歌都能讓人留下深刻印象,從頭到尾都非常流暢。

(by D)

2. Darkside - Spiral

相隔八年Darkside終於發行了他們眾所注目的第二張專輯《Spiral》,兩位成員Nicolás Jaar以及Dave Harrington於2018再度聚首於美國紐澤西,就像許久未見的好友一般,沒有任何製作專輯的內在或外在壓力,一同閒聊、煮飯,自然而然的看這次的重逢會帶領他們走向何方。他們決定採用與跟上張專輯不同的製作方式,運用比較老派的手法來製作這張專輯,用了一些原音樂器,像是木吉他、鋼琴等來讓聲響的組合上聽起來更加有溫度,跳脫Nicolás Jaar製作電子音樂的框架以及Dave Harrington以往擅長的爵士電貝斯與電吉他的範疇,他們想要推翻過往但又想要讓他們的迷幻音樂是能讓人很容易接受的,讓人可以很輕易的進入到他們的世界的。

(by G)

1. Elbow - Flying Dream 1

第一次聽《Flying Dream 1》的感想是專輯中完全沒有快歌,也沒有像〈One Day Like This〉或〈White Noise White Heat〉這樣的強勁單曲,歌曲在陰鬱冷調的氣氛中帶著溫暖的人文關懷,適合冬天聆聽。起初打動我的歌曲是〈Is It a Bird〉和〈Six Words〉,前者是Guy Garvey在岳母過世時寫下,簡約優雅的配樂表現出親人脫離病魔折磨、如釋重負的輕盈感;後者先以鋼琴與人聲搭配的美麗小品呈現給聽眾,中段加入貝斯、鼓和更多樂器的編排實在是大師之作,給人的感動超越了Elbow先前所有的情歌。聽久之後,慢慢從《Flying Dream 1》發掘出更多細膩之處,不論是描寫對家庭生活的投入(〈Calm and Happy〉、〈The Only Road〉)或是紀念已逝的好友的曲子(〈The Seldom Seen Kid〉)都非常耐聽,讓人能在充滿算計的世界中,記得保有一顆溫柔的心。

(by D)


Top 30 Albums文字版:

  1. Elbow - Flying Dream 1

  2. Darkside - Spiral

  3. The Coral - Coral Island

  4. Deafheaven - Infinite Granite

  5. BadBadNotGood - Talk Memory

  6. Spencer Krug - Fading Graffiti

  7. Arab Strap - As Days Get Dark

  8. For Those I Love - For Those I Love

  9. The Weather Station – Ignorance

  10. Lou Barlow - Reason to Live

  11. Dean Blunt - Black Metal 2

  12. Nick Cave and Warren Ellis - Carnage

  13. The War on Drugs - I Don't Live Here Anymore

  14. Low - HEY WHAT

  15. Shame - Drunk Tank Pink

  16. Sons of Kemet - Black to the Future

  17. Japanese Breakfast - Jubilee

  18. Goat Girl - On All Fours

  19. The Spirit of the Beehive - Entertainment, Death

  20. 拍謝少年 - 歹勢好勢

  21. Dry Cleaning - New Long Leg

  22. Black Country, New Road - For the First Time

  23. Marissa Nadler - The Path of the Clouds

  24. Alfa Mist - Bring Backs

  25. Mogwai - As the Love Continues

  26. The Besnard Lakes - The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings

  27. Floating Points and Pharoah Sanders - Promises

  28. Pia Fraus - Now You Know It Still Feels The Same

  29. Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament

  30. Jane Weaver - Flock

Spotify 歌單:

Apple Music歌單:

Apple Music

Staff Lists:

G:

  1. The Coral - Coral Island

  2. Deafheaven - Infinite Granite

  3. Elbow - Flying Dream 1

  4. For Those I Love - For Those I Love

  5. Shame - Drunk Tank Pink

  6. Darkside - Spiral

  7. Spencer Krug - Fading Graffiti

  8. Arab Strap - As Days Get Dark

  9. Sons of Kemet - Black to the Future

  10. Nick Cave and Warren Ellis - Carnage

  11. The Spirit of the Beehive - Entertainment, Death

  12. BadBadNotGood - Talk Memory

  13. Lou Barlow - Reason to Live

  14. Dry Cleaning - New Long Leg

  15. The War on Drugs - I Don't Live Here Anymore

  16. 拍謝少年 - 歹勢好勢

  17. Dean Blunt - Black Metal 2

  18. Pia Fraus - Now You Know It Still Feels The Same

  19. Black Midi - Cavalcade

  20. Japanese Breakfast - Jubilee

  21. The Weather Station – Ignorance

  22. Goat Girl - On All Fours

  23. The Notwist - Vertigo Days

  24. Low - Hey What

  25. Black Country, New Road - For the First Time

  26. The Besnard Lakes - The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings

  27. Really From - Really From

  28. Alfa Mist - Bring Backs

  29. Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament

  30. Snail Mail - Valentine

D:

  1. The Coral - Coral Island

  2. Deafheaven - Infinite Granite

  3. Elbow - Flying Dream 1

  4. Low - HEY WHAT

  5. Spencer Krug - Fading Graffiti

  6. Darkside - Spiral

  7. Dean Blunt - Black Metal II

  8. Arab Strap - As Days Get Dark

  9. BadBadNotGood - Talk Memory

  10. Lou Barlow - Reason to Love

  11. The War on Drugs - I Don’t Live Here Anymore

  12. Marissa Nadler - The Path of the Clouds

  13. Iceage - Seek Shelter

  14. For Those I Love - For Those I Love

  15. Goat Girl - On All Fours

  16. Nick Cave & Warren Ellis - Carnage

  17. The Weather Station - Ignorance

  18. Black Country, New Road - For the First Time

  19. Jane Weaver - Flock

  20. The Besnard Lakes - The Besnard Lakes Are the Last of the Thunderstorm Warnings

  21. Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament

  22. Shame - Drink Tank Pink

  23. 拍謝少年 - 歹勢好勢

  24. Sons of Kemet - Black to the Future

  25. The Mountain Goats - Dark in Here

  26. SPIRIT OF THE BEEHIVE - ENTERTAINMENT, DEATH

  27. Dry Cleaning - New Long Leg

  28. Amusement Parks on Fire - An Archaea

  29. Mogwai - As the Love Continues

  30. 風籟坊 - Demo 丙

F:

  • Alfa Mist - Bring Backs

  • Andy Shauf - Wilds

  • Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams

  • BADBADNOTGOOD - Talk Memory

  • Bicep - Isles

  • Cleo Sol - Mother

  • Darkside - Spiral

  • Elbow - Flying Dream 1

  • Erika de Casier - Sensational

  • Faye Webster- I Know I'm Funny haha

  • Floating Points and Pharoah Sanders - Promises

  • Godspeed You! Black Emperor - G_d's Pee AT STATE'S END!

  • Grouper - Shade

  • Japanese Breakfast - Jubilee

  • Julien Baker - Little Oblivions

  • King of Convenience - Peace or Love

  • Leon Bridgers - Gold-Diggers Sound

  • Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

  • Mogwai - As The Love Continues

  • Murcof - The Alias Session

  • Nick Cave & Warren Ellis - Carnage

  • Sault - Nine

  • Suzanne Kraft - About You

  • The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore

  • The Weather Station - Ignorance

  • Tony Allen - There Is No End

  • Wolf Alice - Blue Weekend

  • 拍謝少年 - 歹勢好勢

  • 馬念先 - Mama Jeans and Daddy Shoes

  • 陳建年 - 人之島

【2021年終榜】DOPM最喜歡的專輯11到20名

by DOPM

20. 拍謝少年 - 歹勢好勢

成軍超過十年的拍謝少年,今年推出第三張專輯《歹勢好勢》,同時也是他們至今最成熟最棒的專輯。有別前兩張專輯,新專輯在不同曲風上的嘗試是令我最驚艷的,因為我未曾想過這些不同搖滾曲風能與台語歌這樣無違的融合。像是和惠婷合唱的〈百百人生〉,那電吉他、貝斯與合成器交織出來的帥度,完全不遜於Depeche Mode。與余佩真合唱的〈踅夜市〉,有著朦朧的dream-pop吉他音牆,更是我們不曾見過如此夢幻的拍謝。關於專輯更多的介紹,可以看看我們的專訪,或是看他們新專輯的音樂解密。聽著這張專輯,拍謝像是在用音樂告訴我們,他們吸收的音樂養分就是來自後龐、英搖、瞪鞋等不同曲風,但是能用台語唱出這些歌更是他們所期待的。

(by F)

19. The Spirit of the Beehive - Entertainment, Death

美國賓州費城樂隊The Spirit of the Beehive的第四張專輯《Entertainment, Death》或許是他們有史以來最大膽的一張專輯,融合了取樣、環境、電子、噪音、低傳真、迷幻搖滾、龐克、夢幻民謠等風格讓人一開始聽了完全摸不著頭緒,但聽久了卻會發現即便是這樣的混亂在《Entertainment, Death》中曲與曲的氛圍聽起來還是帶有一致性,你能夠順著怪異扭曲的聲響從頭一路聽到尾也不會覺得有任何違和感,比起前作《Hypnic Jerks》此張專輯來得更加黑暗,它如同產生一股黑暗的漩渦將人從當下吸入其中,又像是一種存在焦慮過了頭所產生的暈眩。

(by G)

18. Goat Girls - On All Fours

今年DOPM曾介紹南倫敦的音樂新勢力,其中Goat Girl的音樂我認為是其中最平易近人的,她們的音樂納入許多樂風,包括後龐克、Trip-hop、90年代的舞曲等等,也運用很多合成器,旋律不落俗套但又琅琅上口。〈Sad Cowboy〉是今年最優秀的單曲之一,一開始的主副歌由靈動的合成器與短促的吉他打頭陣,接下來的合成器獨奏彷彿呈現出萬千風景。專輯中有許多精彩曲目,包括節奏特殊卻很洗腦的〈Badibaba〉,幾乎算是演奏曲的〈Jazz (In the Supermarket)〉展現出樂團對爵士樂的重新詮釋。Goat Girl擅長用戲謔的角度談論社會上種種令人忿忿不平之事,〈Pest〉寫下大眾對於氣候變遷議題的漠不關心,〈P.T.S.Tea〉描述在大眾運輸上遇到的無禮乘客,〈The Crack〉是關於地球環境破壞嚴重,上層階級因而想往太空發展,這些怪誕又迷人的音樂記錄年輕世代如何面對上一世代因貪婪所留下的沉痾。

(by D)

17. Japanese Breakfast - Jubilee

《Jubilee》是Japanese Breakfast有史以來最流行也是最成熟的專輯,它證明了女主唱Michelle Zauner優秀的創作與歌唱功力,相較過去較為悲傷的詞曲,這張專輯改變了曲調轉換為較為愉悅亮麗的聲音。如歌曲〈Paprika〉取名自日本動畫大師今敏的《盜夢偵探》,運用編曲軟體中的管弦樂器取樣來製作出動畫中大樂隊行進的熱鬧聽感,而Michelle在曲中的歌聲也展現出她的穿透力,明亮又有力,與Wild Nothing合作的〈Be Sweet〉以肥厚的貝斯線為基底,再用復古的八零合成器聲響製作出一首目眩神迷的流行歌。受到富豪買下地下碉堡新聞而寫〈Savage Good Boy〉,Michelle將自己的視角切換成一位男性富人,當世界毀滅時能夠帶著另一位女人跟他一起在地下碉堡生活,體驗累積財富的貪婪能夠做到什麼程度,而這首與低傳真創作人Alex G合作的歌曲也意外的流行且俏皮,原音的低音琴鍵與明亮合成器聲響搭配的微妙編奏相當讓人耳目一新。

(by G)

16. Sons of Kemet - Black to the Future

由倫敦薩克風手Shabaka Hutchings所領銜的Sons of Kemet,如同專輯名稱《Black to the Future》這次帶來強烈的政治訊息,受到George Floyd之死的影響,Shabaka認為這是系統性的問題,必須追根溯源整個黑人的歷史來找尋答案。他們透過實驗爵士讓人穿越了黑人的奴役、解放到未來,給予人們:「黑人從哪兒來,又要從哪裡去」的思考空間。Sons of Kemet將爵士音樂融合了嘻哈、Caribbean Folk、Afrobeat等樂風,給予了這些音樂風格現代的樣貌,將各樂風所代表的歷史意涵重新顯現在當代。

〈Pick Up Your Burning Cross〉激烈的薩克斯風吹奏與饒舌詩唱,聽來如同施展巫術的儀式給予人超乎常人的力量,緊抓住你的耳朵不放,而〈Let The Circle Be Unbroken〉中展現次中音薩克斯風與低音號的完美合奏,加上非洲鼓節奏,以緊湊的交互吹曲,傳達黑人必須團結一致的意志。如果你將專輯中所有的歌名全部一次念出來,它就是一首完整的詩,是一種思考的進程也是一種宣示,我們必須堅強起來去面對自己的歷史,才有力量對抗不公義的世界。

(by G)

15. Shame - Drunk Tank Pink

比起首張專輯桀傲不馴的態度,新作《Drunk Tank Pink》變得更成熟內斂,就如同去年Fontaines D.C.在創作上的轉變一樣,他們在作品中同樣在獲得名氣後重新審視自己,並且跳脫第二張專輯的框架另闢新徑。從單曲〈Snow Day〉我們聽到的截然不同的Shame,在六分鐘內放入複雜的編曲結構、不斷變換的橋段,將心碎的孤寂透過扭曲的雙吉他刷奏與強烈緊湊的鼓拍節奏排山倒海強襲而來,聲音上的表現如同後龐克樂隊Women及其嫡系樂隊工業感的電吉他音色,但又加上龐克音樂原有的能量,不斷的衝刺又緩衝並且挾帶龐然的氣勢,整體呈現出他們音樂中前所未有的深度,使我們大可以把〈Snow Day〉放入兩千年後後龐克新世代的經典歌曲清單裡。

(by G)

14. Low - HEY WHAT

《HEY WHAT》是Low與製作人BJ Burton合作的第三張專輯,從2015年的《Ones and Sixes》開始他們逐步增加實驗電子樂的元素,《HEY WHAT》達到了高峰,許多歌曲的高頻噪音用耳機收聽會刮耳,最適合的聆聽方式是用音響播放。超級電腦逐漸損壞的意象橫跨整張專輯,在比例吃重的噪音中,Alan Sparkhawk和Mimi Parker的美妙和聲時常被推到前方,在一片機械雜訊中提供指引。雖然我還是偏好(相對)比較容易入耳的曲子,如〈All Night〉、〈Hey〉和〈Don't Walk Away〉,但不得不說噪音暴衝的〈Days Like These〉真是神來之筆,後半段的環境音效和團員夫妻的歌聲創造出全輯最美麗的時刻。如果覺得《Hey What》和Low先前的專輯實在差異過大,終曲〈The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)〉有點像會收錄在《Ones and Sixes》的曲目,鼓聲終於短暫出現,歌詞 It must be wearing off 既絕美又悲戚。已經成軍快30年的Low仍然不斷求新求變,很期待他們下一次會帶來什麼樣的作品。

(by D)

13. The War on Drugs - I Don't Live Here Anymore

即便The War on Drugs的上一張專輯《A Deeper Understanding》得到了葛萊美最佳搖滾專輯他們並沒有因此停下腳步,再度以《I Don't Live Here Anymore》展開自我追尋的旅途,此張專輯的歌曲在聲響上比以往更能掌握到節奏與旋律的和諧,更著重在琴鍵聲的轉換上,每一樣樂器跟人聲都給彼此留有空間,你可以很深刻的感受到主唱Adam Granduciel透過歌聲所要表達的情感,即便音樂上受到那些經典搖滾音樂人的影響,Adam在此專輯中想要給人一種舊地重遊的感受依然是無可比擬的,聆聽整張作品就如同一人在冰天雪地的道路上行駛的孤寂,Adam在〈Victim〉這首嘗試重度合成器與電子節奏的歌曲唱著:「或許,我是自己慾望的受害者。」而我們又何嘗不是呢。

(by G)

12. Nick Cave and Warren Ellis - Carnage

有別於往年極度悲傷專輯的新作品,這張專輯的Nick Cave用文字描繪出許多抽象的畫面,並沒有太完整的結構,導致我剛聽的時候,覺得有點混亂一直沒有辦法進入到音樂。但是把它當作是一部由Nick Cave主演的電影原聲帶,聽起來就好像合理多了。宛如新浪潮的實驗電影,沒有合理的劇情,完全意識流的畫面一個接著一個。他一下唱著寶貝不要離開我,下一個畫面他卻對你說:你有種過來的話,我他媽打爆你的臉,然後下一個畫面可能又是一群人在唱聖歌。這張或許不是他最好的專輯,但是真的很少有音樂人像他一樣,經過四十年了,每次出輯,都會讓人好奇這次他又帶來甚麼新音樂。

(by F)

11. Dean Blunt - Black Metal 2

電子嘻哈組合Hyper Williams的前主腦、神秘的英國音樂人Dean Blunt在2014年推出超越曲風限制的專輯《Black Metal》,七年後我們終於等到該專輯的續集《Black Metal 2》。《Black Metal 2》的長度還不到前作《Black Metal》的一半,前作較注重氣氛的營造和旋律流轉,《Black Metal 2》則企圖在最短的時間內達到Dean Blunt期盼的效果,因此可說是他到目前為止最平易近人的作品。開場曲〈VIGIL〉的小提琴聲和慢板的節拍營造出沉重的氣氛,Dean Blunt似乎在訴說一個罪犯與他焦急母親的故事,從上一張《Black Metal》就時常與Dean Blunt合作的女歌手Joanne Robertson此次也參與不少歌曲,她清麗的聲線宛如神啟,為這黑暗的故事投入希望。

(by D)

【2021年終榜】DOPM最喜歡的專輯21到30名

by DOPM

30. Jane Weaver - Flock

英國唱作人Jane Weaver今年的專輯《Flock》一開始對於喜歡聽獨立搖滾或電子的歌迷來說應該算是容易入耳,尤其前三首歌可以歸類為流行歌,一邊做家事一邊播放也不顯突兀,不過細聽後可以發現Jane Weaver對世界和自身困惑不解的疑問。經過Dream pop風格的演奏曲〈Lux〉,〈Modern Reputation〉明顯可以聽到Stereolab的影響,結合了實驗電子聲響、Krautrock節拍和夢幻女聲。同名曲〈Flock〉神秘的編曲與Jane Weaver唯美的歌聲,讓人感到迷醉又不安。專輯後幾首歌變得更為超現實,描寫對一段關係感到厭倦的〈All the Things You Do〉採用了令人焦躁的電子音效和鼓機,〈Pyramid Schemes〉的funk吉他宛如七零年代的搖滾歌曲混搭電子舞曲,終曲〈Solarised〉在充滿電玩風的聲響中鼓吹人們擁抱真實世界,形成有趣的反差,最後引用〈Flock〉的前奏,讓人想再聽一遍專輯,繼續探索其中的未解之謎。

(by D)

29. Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament

Manic Street Preachers樂團本身似乎互斥又共存的特質一直令我著迷,他們在這個思考淺碟的時代持續寫著深奧不討喜的歌詞,同時曲調又琅琅上口老少咸宜,當我以為他們的巔峰已過,今年的新專輯《The Ultra Vivid Lament》又成為樂團繼《This Is My Truth Tell Me Yours》以來的冠軍專輯。身為Manics的長期樂迷,其實無法宣稱《The Ultra Vivid Lament》是石破天驚之作,但其中的歌曲旋律優美、歌詞充滿智慧,即使主題嚴肅仍能鼓舞人心。在Richey James失蹤多年後,樂團仍以〈Still Snowing in Sapporo〉遙想四人組合時的日子。〈Orwellian〉點出現今資訊混亂、不容易分辨實情的社會現象,相當不落窠臼。由於主唱James Dean Bradfield這次主要以鋼琴創作,許多歌曲比過去Manics作品採用更多的鋼琴和合成器,聽起來復古且流暢。

(by D)

28. Pia Fraus - Now You Know It Still Feels The Same

愛沙尼亞的Shoegaze樂隊這次將他們二十年前的首張專輯《Wonder What It's Like》重新錄製成這張《Now You Know It Still Feels The Same》,很少有樂隊會將自己年輕時期不成熟的作品重新雕琢成新的作品,但如同專輯名稱,他們從這些舊歌中找到年輕時期最初對瞪鞋音樂的悸動,有些歌甚至早就不知道該怎麼彈了,他們還是鼓起勇氣重新面對這一切,由於當初歌曲的旋律性就非常好,所以透過現代的錄音技術整體的可聽性提升非常多,聽〈In Mind〉就如同聽Slowdive的〈Alison〉一樣,讓我們再一次體會到什麼是夢幻民謠的極致,讓人猶如迷失在一大團粉紅霧氣裡找不到回家的路。

(by G)

27. Floating Points and Pharoah Sanders - Promises

這兩位傑出的音樂人看似八竿子打不著的組合,但是他們音樂的探索者。Floating Points以電子實驗音樂為主,而Pharoah Sanders早就是實驗爵士的一代宗師。兩者都是我非常喜歡的音樂人,但能聯手做出這張超越曲風框架的作品,只有感恩與讚嘆!對我來說,這是一首長達46分多鐘的曲子。從開頭簡單的七音旋律motif,慢慢地帶著聽者進入一趟通往內心的旅程。我想沒有好好坐下來把整張專輯從頭聽完,是無法領略它以不變為萬變的神奇。Sanders的薩克斯風與不同樂器的交織與轉換,聲響流動的起承轉合,促成樂音與沉寂的絕妙對話。特別是〈Movement 6〉,LSO龐大情感渲染力的交響樂讓人不禁聯想到Henry Gorecki的《Symphony of Sorrowful Songse》,既使音樂悲傷沉重,卻好像也得到了救贖。

(by F)

26. The Besnard Lakes - The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings

主腦Jace Lasek的父親和他景仰的音樂人Prince、Mark Hollis等都在這幾年內相繼過世,引發他在新專輯《The Besnard Lakes Are the Last of the Great Thunderstorm Warnings》中討論生死這深刻難解的問題。熟悉The Besnard Lakes音樂的歌迷在新專輯中依然會聽到他們喜愛的元素,像是充滿回授效果的瞪鞋風吉他、迷幻搖滾的磅礴氣勢、Jace Lasek的誇張假音和Olga Goreas的合唱,不過歌曲的高峰需要更多的時間醞釀,在這講求速成的年代,聆賞這張專輯需要一點耐心,如果原本就喜愛他們先前的專輯,在新作中聆聽各件樂器的微妙音色變化並代入Jace Lasek所寫的情境中仍然是件享受。

(by D)

25. Mogwai - As the Love Continues

今年其實蠻多後搖團出輯,但是魔怪的第十張專輯,依舊是我今年後搖專輯的心頭好。過去這幾年常做電影配樂的他們,也慢慢的把氣氛營造的手法加入情緒堆疊吉他音牆中,開場曲(他們總是喜歡取一些很怪的歌名)就是一個絕佳的例子。新專輯裡還可以聽到爽快的油漬搖滾吉他狂飆,像是〈Ceiling Granny〉,也有像是Daft-Punk得了憂鬱症的曲子〈Fuck Off Money〉。主腦Stuart Braithwaite更是開口唱了主打單曲〈Ritchie Sacramento〉,一首旋律優異的搖滾流行歌。我想只要有愛,魔怪就還會繼續用音樂轟炸我們。

(by F)

24. Alfa Mist - Bring Backs

相較於讓我回味再三的《Antiphon》與《Structuralism》,Alfa Mist今年帶來的新作《Bring Backs》,嚴格來說,並未達到個人期待。這麼說並非全盤否定《Bring Backs》,只是前述的兩座山嶽顯得過於高聳而難以超越。《Bring Backs》依舊恣意流瀉著Alfa Mist對於極簡主義的偏好,Sam Rapley (Tenor-Sax) 於〈Run Outs〉、〈Coasting〉裡吹奏仍足以令我陶醉再三。但不得不說,個人始終認為Alfa今年的最佳單曲,其實是後續收錄在《Two for Mistake》的完整版〈Bumper Cars〉。

(by H)

23. Marissa Nadler - The Path of the Clouds

偏離上張專輯《For My Crimes》時簡約的配樂,Marissa Nadler在《The Path of the Clouds》與Simon Raymonde、Marry Lattimore、Emma Ruth Rundle等客座音樂人合作,樂器組合較為豐富。在疫情期間她吸收了許多奇異的歷史事件,她將這些故事重述並加入自己的感受,寫成專輯中的11首歌。開場曲〈Bessie Did You Make It〉談論新婚夫妻Glen與Bessie Hyde試圖穿越大峽谷的科羅拉多河卻離奇失蹤的事件,她以溫柔的口吻關懷事件中的Bessie是否非自願踏上這段旅程。〈Couldn't Have Done the Killing〉的主題宛如她個人版本的《Murder Ballads》,I'm not your killer anymore 予人許多想像空間,結束時的吉他獨奏也令人驚豔。〈If I Could Breath Underwater〉的特殊的旋律和仙氣飄飄的配樂聽起來實在美麗。Marissa Nadler的聲線一如往常輕柔,偶爾她想傳達的訊息被唯美的音樂所蓋過,不過整體而言《The Path of the Clouds》仍然是一張引人入勝的專輯。

(by D)

22. Black Country, New Road - For the First Time

我們還需要另一張Slint的後搖滾經典專輯《Spiderland》嗎?聽Black Country, New Road的首張專輯《For the First Time》總會想起這個問題,但多聽幾遍此張專輯後答案在是肯定的。他們利用網路上免費的圖像來製造專輯、單曲封面看似跟音樂毫不相關又偷懶,但又顯現出人們在資訊爆炸年代中對真實意義的焦慮,如同〈Sunglasses〉中主唱Isaac Wood歇斯底里所唱的瑣碎字句透露出現代人的存在焦慮,感覺像是一種對自我未來的否定,隨著科技與工業化的急速發展我們隨著時間成為另一種表裡不一的新人類,反覆單一的薩克斯風、小提琴隨著電吉他的刷奏扭曲的轟炸著你的思緒,但在〈Track X〉中又能將器編制的相當細緻,優美又富有空間感,從南倫敦另類音樂場景中打響知名度的他們骨子裡的古怪性格也使得他們成為英國前衛搖滾音樂中的新勢力。

(by G)

21. Dry Cleaning - New Long Leg

英國倫敦樂隊Dry Cleaning在獨立廠牌4AD下發行的首張作品《New Long Leg》是今年最出色的後龐克專輯之一,由知名製作人John Parish製作並在傳奇錄音室Rockfield錄音這也使得將他們強烈的風格顯易的凸顯在這張首發作中,主唱Florence Shaw唸唱的演唱方式初聽像是Kim Gordon在Sonic Youth所唱的歌曲,但又顯得更加冷靜像是一位不帶情感的旁觀者,意識流的描述著周遭的人事物以及鏡中的自己,用那些描述女性外貌的羞辱語言來做為詞句讓它成為一種強而有力的武器,音樂上不得不說《New Long Leg》的貝斯混音得相當大聲,不少歌曲的頭尾都是貝斯獨奏,電吉他也是毫不含蓄的大聲又粗獷但三件式樂器所營造出的空間感又不至於壓過Florence Shaw冷調的唸唱,這樣的聲音讓人想起早期的Wire,在扭曲的噪音與震耳的低音中找到一種宣示與標註自我的方式,讓人聽得相當過癮。

《New Long Leg》在詞句中的描述總是讓人想起英國的種種無關緊要的景象,從街頭到超市,從電視機到洗衣機,對政治的隱喻也相當有趣,〈Strong Feelings〉巧妙的利用因脫歐而被破壞的暗戀之情以及國家藝廊的名畫〈The Ambassadors〉來串起這起政治事件所將帶來得後果。雖然Dry Cleaning埋葬了旋律性,但也透過節奏、噪音、話語來解放了抑鬱的日常。

(by G)

Tim's Twitter Listening Party

by DOPM
9780241514894_cover.png

英國在2020年三月進入封城,所有的音樂表演活動都無法舉行,如此一來音樂喜好相似的樂迷就很難有機會在固定時間聚首並同時聽音樂。當時線上直播樂團現場演出影像還未蔚為風潮,且前置時間長,該如何迅速打造出可以線上討論音樂的場所呢?The Charlatans的主唱Tim Burgess想到樂團過去曾舉辦過幾次自己專輯的listening party,邀請樂迷來一起聽完整張專輯並聚會,只要透過Twitter這樣隨手可得的科技就能把listening party移到線上,讓大家即時討論與互動。

Tim's Twitter Listening Party從2020年三月底開始舉辦,至今仍未停歇,最多一個晚上就有三場。參加的方式很簡單,Tim Burgess會先在 @LlSTENlNG_PARTY 帳號上宣佈某張專輯的開聽時間,樂迷們就在該時間上線,用 hashtag #TimsTwitterListeningParty 邊聽專輯邊發推文,樂手本人時常也受邀來加入討論,分享歌曲的創作背景。隨著疫情肆虐的時間不斷延長,Listening Party活動也越來越受歡迎,曾吸引到像Paul McCartney這樣重量級的人物來參加。Listening Party不但能確保參與者能完整聽完專輯,也打破了音樂人與樂迷間的屏障。

起初Listening Party經常在英國時間的晚上10點舉行,讓英國人除了看充滿沉重消息的夜間新聞以外,有另一個放鬆心情的選擇,另外也考量日本使用者有機會在他們的清晨時段加入。台灣與英國的時差還比日本與英國少一小時,但慚愧的是,我從來沒有在一大早現場參加過活動,最近的場次也改成了英國時間晚間8點或9點居多,所以要實際體驗需要下定決心。

事實上線上的Listening Party早有許多先例,例如Reddit上個別音樂人的社群中,會在音樂人發片時舉辦派對,或像Deep Cuts這樣的Discord社群中,管理員或社群成員也常有定期或臨時的活動,但這些活動較為分散,活動結束後的資料也難以搜尋。Tim Burgess為Listening Party活動特別架設了網站,上面能搜尋到所有討論過的專輯,連到原Twitter討論串,或是使用Recap的功能,因故無法現場參與的人只要自行播放專輯並同時在網頁上按Play,就能在網頁上看到專輯某個時間點的推文內容,回顧當下時刻的樂團發文。該網站的入口動畫是日本設計師 @takekiyo666 所構想的Listening Party電玩,每次看到都令我會心一笑,希望真的有這樣的遊戲可以玩。

不知不覺中Listening Party的網站成為我另一個收集音樂資訊的地方。像今年二月Goat Girl《On All Fours》的討論串中,團員提到她們的父母有在幾首歌中演奏樂器。For Those I Love透露〈The Myth / I Don’t〉中的一句歌詞 Sunday morning hungover to bits, crying on the couch to When We Were Young 中的〈When We Were Young〉指的是愛爾蘭樂團Whipping Boy的〈When We Were Young〉一曲,這些小趣聞在其他音樂媒體難以找到。另外,在三級警戒期間不方便去實體唱片行,看到Listening Party越來越壯觀的專輯牆令人感到療癒。

Tim Burgess最近精選了100場listening party以及一些幕後花絮、樂團隨筆和照片,集結成《The Listening Party》這本書,版稅將捐給英國的Music Venue Trust(音樂場地信託基金)名單上因受疫情衝擊而經營困難的的音樂場館。如今大家聚焦於社群媒體的負面效應,很驚奇Tim Burgess還能利用這樣的管道幫助音樂人與場館,讓樂迷重新體認完整專輯的價值,在被恐懼侵擾的疫情期間還能創造出美好的回憶。

by Debby

Deep One Perfect Morning © 2012-2025